Tag Archives: Téchiné

LES TEMPS QUI CHANGENT **

15 Mar

2sur5 Entre Les Égarés (2003) et Les Témoins (2007), Téchiné organise les retrouvailles de Deneuve (sa collaboratrice fétiche) et Depardieu avec Les Temps qui changent, tourné au Maroc. C’est la cinquième fois que la star et le monstre sont réunis (la première était pour Le Dernier métro – Truffaut 1980 ; la prochaine sera pour la comédie Potiche de Ozon), pour filer un amour entravé comme d’habitude. Téchiné lui-même retrouve Angélique Kidjo pour la musique, déjà recrutée pour Ma saison préférée (1993).

Depardieu arrive en Antoine à Tanger pour un chantier ; il y retrouve Deneuve en Cécile, l’amour de sa vie consommé à de l’adolescence. Aujourd’hui il est au bord de l’enfouissement, se pousse même vers le précipice pour aider la résurrection, en étant ‘achevé’ pour Céline. Selon ses calculs, elle sera lassée et déconfite, mûre pour revenir à lui et apprécier l’évidence de leur couple. Les temps qui changent ont raison de nous, la passion est inébranlable mais discrète, les êtres tendent à s’user et arrivent au moment où il faut tenir son équilibre moyen mais acquis, ou retrouver une vocation qui a perdu son éclat et n’a plus rien à promettre : et savoir que c’est parfait ainsi. Le résultat à l’écran est indolent, le romanesque s’ancre et se dilue dans les affaires courantes, le récit est agrémenté par de multiples intrigues secondaires pleines de relations creuses et de démarches dérisoire ou non-concluantes (avec le tandem de jeunes homos typique de chez Téchiné : métissé et l’esprit léger). Ce n’est plus l’art mais les sentiments de basse intensité, une construction hagarde et l’armature téléfilmique qui viennent soulager des souffrances, du doute et de la vérité.

Deneuve et son personnage heurtent par leur virulence, Cécile alourdissant les retrouvailles par son attitude passive-agressive et en minimisant constamment, pour se convaincre elle-même (elle réprime violemment la menace, malgré l’aigreur générée par son lien à Natan et une foule de détails de son existence). Depardieu est positivement ‘cassé’, avec son rôle radicalement à contre-emploi : un homme ‘fin’ et sensible, businessman posé et introverti, déterminé au point de dominer son évidente fragilité. Passionnant lorsqu’il se confie ou ‘s’autorise’, il fait vibrer le film, touchant en amoureux : notamment lorsque Gérard ‘récite’ car Antoine a tout médité depuis trente an. L’affadissement de Big Gégé par Téchiné sur Barocco (un de ses premiers longs, avant la grande mutation – du palais des glaces vers les bouillonnements ‘incarnés’) est donc réparé. Sans lui c’est la torpeur généralisée, avec comme seuls stimulants la visite de Tanger et l’irruption d’une scène cryptique, avec Sami de nuit face aux chiens. Manifestement forgé dans l’intimité, peut-être déterminé par des rencontres ou expériences, cet opus est un des moins bons de Téchiné. Des effets numériques (hideux) et ralentis sont incrustés sans raison claire, manifestement pour souligner l’égarement et l’écrasement ressentis par les vieux protagonistes (en premier lieu Antoine) face à des innovations sourdes à leurs cas.

Note globale 47

Page Allocine & IMDB  + Zoga sur SC

Suggestions… Je vous aime/Berri + Astérix & Obélix : Au service de Sa Majesté + Mademoiselle Chambon + Garden State

Scénario & Écriture (2), Casting/Personnages (3), Dialogues (2), Son/Musique-BO (2), Esthétique/Mise en scène (2), Visuel/Photo-technique (2), Originalité (2), Ambition (2), Audace (1), Discours/Morale (-), Intensité/Implication (2), Pertinence/Cohérence (3)

Voir l’index cinéma de Zogarok

MINI-CRITIQUES 9 (2018 – 2/2)

6 Jan

Regain *** (France 1937) : Adaptation de Giono par Pagnol, avec Fernandel. Il est dans un rôle de pleutre, dans un contre-emploi relatif et théorique (allure plus sophistiquée, personnage minable et vaniteux, mais toujours ses sourires canassons, un jeu qui finit dans la farce).Direction d’acteurs un peu rigide, trop la première demie-heure (un quart du film). Cadrages soignés, réfléchis, par rapport à la majorité de ce que j’ai vu, français, de l’époque.

Le rapport à la femme, le fait que les hommes se la disputent et que l’un (Fernandel) lui donne une valeur marchande, pourra rendre fous les esprits sensibles d’aujourd’hui. (64)

Une femme iranienne *** (Iran 2011) : La rencontre d’un transsexuel (FtM, au bord de l’opération cruciale) et d’une femme traditionnelle, chauffeuse de taxi mais largement soumise en esprit et socialement. (68)

Mirage de la vie *** (USA 1959) : Dernier film (remake et par extension adaptation de roman) signé Douglas Sirk (Tout ce que le ciel permet, Le temps d’aimer et de mourir), original par le mode de vie des protagonistes. Les principaux personnages sont tous féminins (ou sont présents par et pour Lora). Au départ, une blonde de plus de trente ans, aspirante actrice et une femme noire se rapprochent jusqu’à devenir colocataires. La noire joue le rôle de sa bonne ou de secrétaire bien qu’elle soit plutôt une amie. Ces veuves précoces ressembleront dès lors à un couple de catalogue (qui serait ‘subverti’) ou à deux sœurs célibataires – ou à un patron avec sa secrétaire aimée mais parfois oubliée, mal connue. Dans la deuxième heure elles font face à l’adolescence de leurs filles respectives, celle d’Annie ayant honte d’être née d’une noire, celle de Lora s’estimant délaissée. Sarah Jane (Susan Kohner) ira jusqu’à flirter avec la prostitution, paradant pour exciter les désirs crus – c’est le reflet scabreux de la réussite de Lora, qui elle-même aurait pu se donner plus que de raison (et y ait carrément incitée pendant sa rencontre au culot avec un producteur). Le film n’est pas entièrement critique par rapport à cette artificialité, au goût du spectacle, à la sensualité et les choisit d’ailleurs pour s’achever (et enterrer le pilier de cette aventure). (76)

Corporate (2017) : « Les personnages de ce film sont fictifs mais les méthodes sont réelles ». Film à charge contre la violence du management en entreprise et le traitement des ‘ressources humaines’. La protagoniste en était la directrice pour un troupeau d’employés de bureau. Elle est antipathique, froide, pas un personnage de cinéma ou donnant envie – mais surtout elle n’est qu’un maillon, au mieux un symptôme, d’un choix d’organisation. Le film accuse le système de pousser la responsabilité vers l’individu et ainsi décharger l’entreprise et ses représentants (la pratique spécifique peut être étendue). L’abominable Emilie a été embauchée pour manager le troupeau et notamment pour accompagner les gens vers la sortie au lieu de simplement les virer (comme dans In the Air). Dans cet univers, ‘l’euphémisation’ n’est pas que dans les mots !

[SPOILER] Emilie/Sallette essaiera de se sauver en balançant tout (en mode Miss Sloane sans le glamour ni la grande échelle). Elle prend le risque de la solitude et se garanti de foutre en l’air sa carrière. Dommage que le film s’arrête au moment de cet engagement ! Malgré les allures toujours très françaises (ou franco-belges) la dynamique sonne alors très ‘US’. [SPOILER] Justement tout dans le film est très étriqué et par suite prévisible, du pamphlet au thriller en passant par le drame d’une femme (pauvrement étayé). L’écriture est lourde et efficace, le casting bon (Wilson excellent et presque drôle en patron lisse et rude, asséché par sa fonction), le réalisme préféré sur les autres considérations. Le spectateur a de la place pour son propre jugement (sans que le film altère par là son engagement – ‘sceptique’ à défaut d’être ‘anti’-corporate). L’inspectrice du travail est à la fois armée pour être considérée comme une brave ou une parasite. (56)

Scorpio **** (1973) : Excellent film d’espionnage, avec agents doubles et doubles-vies (une au moins est dangereuse), en période de Guerre Froide. L’aventure individuelle et les gros intérêts (politiques ou assimilés) sont imbriqués. Personnages entre grandeur et secrets (cette grandeur peut faire partie de leur cadre de vie, de leur horizon – par exemple le juif à Vienne). Pour les personnages principaux et notamment pour le duo, c’est un monde rempli de petits relais (des coursiers en abondance sur leurs trajets), soutiens, de réconforts puis surtout de missions confidentielles, de conflits de loyauté. Le casting inspire le respect, le scénario fourmille. On y voit Alain Delon en ami des chats. (78)

Petit paysan *** (France 2017) : Sur la solitude d’un jeune agriculteur dont l’élevage (de vaches) devra être abattu car touché par une épidémie. Intéressant à deux niveaux, en montrant le milieu agricole professionnel, également celui social et familial. Sur tous les plans, l’individu est tributaire des règles ou besoins des autres. (72)

Thelma ** (Norvège 2017) : À un premier niveau j’ai trouvé le dernier film de Joachim Trier (Oslo 31 août) brillamment emballé et abusivement long ; à un niveau plus profond, émouvant et pénible, presque intelligemment idiot. Ce qu’il dit est parfaitement synthétisé sans jamais être (re-)pensé. Ses engagements et préférences, sa morale, sont tranchés, mais le sens des nuances, la langueur, la compassion et la tolérance allègent.

Pesant, sec dans la forme, sentimental, Thelma est un drame psy percuté par la fantaisie, sur fond très ‘horreur bis’. Il aborde et catalogue avec justesse deux grands thèmes : l’un est plus trivial, c’est l’arrivée d’une enfant cloîtrée dans le monde des jeunes adultes ; l’autre est plus grave, c’est l’effet du refoulement, qui génère les rapports humains ratés, la conscience de soi éprouvante, amène des incidents. Si le désir et l’amour n’étaient pas devenus irrecevables, il n’y aurait pas de drame – ou d’une faible ampleur, vite digéré.

Le postulat au regard de l’Histoire passée et présente est catégorique : le patriarcat oppresse des malheureuses aux maladies incomprises et les ‘démonise’ pour justifier. En quelques bouts de scènes c’est imprimé et cela commence par le père de Thelma – mais celui-ci est presque absout, dans la mesure où sa fille l’aime autant sinon davantage qu’elle le craint, où lui est corrompu par ses représentations sombres des autres. Il reste possessif dans tous les cas, même sous le vernis de la bienveillance. (58)

Films apparentés : Grave, It Follows.

Cold Skin *** (2017) : Le cinéma de Xavier Gens est toujours plein d’engagements candides. Avec ce nouveau film, il s’est appuyé sur un roman et a pu en tirer des indications, faire le tri. Mais si Cold Skin introduit la maturité dans sa filmographie, il n’est pas ludique ni aussi fort que The Divide ou même que Frontière(s). Les limites du film et de son propos le conduisent à une fin molle et consensuelle – une fin ouverte qui rend l’ensemble trop ouvert pour qu’il y ait une chose fixe ou profonde à accoler à Cold Skin sans le trahir ou sur-interpréter – sinon cette idée que vouloir comprendre c’est mieux qu’avoir peur de l’Autre et/ou de l’inconnu. Les deux personnages sont plus intéressants même si leurs ‘ombres’ sont sous-investies (les espoirs secrets du misanthrope, la lâcheté du curieux/tolérant).

Rien de si altérable sur le plan esthétique : les créatures sont originales, à la croisée des espèces (amphibiens, humains, aussi des animaux domestiques ou félins par l’attitude). Leur proximité troublante n’atteint pas le point où l’altérité devient repoussante, mais quand même celui où elle est effrayante et peut heurter un certain idéalisme anthropocentrique. Le minimalisme de l’univers, dans ce contexte, rappelle Ostrov/L’Ile, film russe incroyablement aride mais plus enrichissant. Malgré sa langueur, son peu de mots, de post-synchro, de faits et de moyens, Cold Skin ne devrait pas ennuyer les cinéphiles ou un quelconque public disposé. (68)

Films apparentés : Dark Waters de Baino (1994) et Un homme parmi les loups (1984).

Coco **** (2017) : Excellent Pixar et un des meilleurs puisque finalement la réputation de grandeur de ces studios et ma propre adhésion ne tiennent qu’à une petite poignée de ‘chefs-d’œuvre’. Le propos sur la filiation est courant mais bon et agréable, celui sur le deuil et la mort doux et sensible. Les rapports entre personnages sont émouvants. Le monde des morts est ravissant. (82)

Valley of Love * (2015) : Le couple de Loulou se retrouve 35 ans après pour un adieu au fils suicidé. Ils sont loin des créatures de Pialat. Huppert est une connasse sèche et végétarienne, Depardieu un beauf trop mûr, tous les deux des bourgeois cosmopolites. Ce film vaut le coup pour Gérard en piscine ou Gérard torse nu. (38)

Seul sur Mars ** (2015) : SF remarquablement générique et dépourvue de tensions, mais avec considérable effort de réalisme. La photo est superbe, la musique disco et Ridley Scott confirme son lâcher-prise (Alien Covenant sera plus amusant). Le film n’approfondit jamais rien et se contente d’un amalgame de clichés et de présentations ou vocabulaires aux apparences pointues. Le ton est toujours positif, la redondance, l’absence de crises et de profondeur aident à l’optimisme. Chaque dizaine de minutes ressemble aux autres. Le casting est insipide et Matt Damon exhibe son torse. (46)

Dernier domicile connu *** (France 1970) : Pas très Charlie envers les services de police (objets de corruption, faibles ou complaisants face aux forts ou nantis, propageant volontiers la rumeur ou s’emballant en conjectures mesquines sur les collègues ‘moutons noirs’ ; et surtout, assurant une protection insuffisante et même inexistante des témoins pourtant contraints par eux de passer au tribunal). Le duo Jobert/Ventura fonctionne, dialogues et personnages significatifs (avec beaucoup de moisissures). Enquête à la première personne, au porte à porte et sans même le téléphone – improbable aujourd’hui. (72)

Lucia et le sexe ** (Espagne 2002) : Croisements de la fiction, de la vraie vie et de la double-vie d’un romancier. Tient ses promesses et divertit. S’éternise dans ses méandres tragiques (et en rajoute avec son retour du bonheur relativement aseptisé). (58 )

Les mains d’Orlac ** (Autriche 1924) : Tourné par Robert Wiene quatre ans après Docteur Caligari. Lent et fluet – dans le développement, dans le ‘performatif’ comme le scénario ; sous forme de moyen-métrage ce serait déjà trop long. Tiré du roman éponyme de Maurice Renard (1920) et dans la continuité du ‘mythe’ Mr Hyde, mais davantage dans le gadget. (58)

Prémonitions *** (2015) : Mise en scène de bonne série télé, assez kitsch ou simpliste dans les dialogues et quelques scènes ‘chocs’. Généralement prévisible et efficace, bon au rayon ‘action’. Bonne fin, morale. Voir La fin des temps pour trouver plus ‘engagé’. (64)

La poupée diabolique ** (1964) : Tient ses promesses, mais exige de n’être pressé (ou trop rapide) en aucune manière. Essayez aussi Dead Silence si vous avez été intéressé par ce Devil Doll. (58)

Trois hommes à abattre ** (1980) : Prévisible mais agréable. Un des gros succès avec Alain Delon, tourné par Jacques Deray dix ans après Borsalino. Ils se retrouveront dans la décennie pour Le Marginal et Le Solitaire. (58)

Le casse de Central Park / Tower Heist ** (USA 2011) : Comédie/action simpliste, joyeux et peu crédible quand il décide de pousser. Rappelle une certaine légèreté des années 1990, avec des outrances du même type (la voiture baladée n’importe comment). Par Bret Rattner, celui qui a récolté la direction de Dragon rouge au milieu d’une carrière où tout le reste ressemble au Casse de Central Park. (56)

Les amoureux sont seuls au monde *** (France 1948) : Sur le ‘théâtre’, la fausseté, la vanité du spectacle. Convaincant et incisif, formaliste, léger. Le passage ‘central’ est celui d’une jeune fille au piano, devant un public absorbé par ses bavardages et commérages de bourgeois, enclin aux jugements excessifs. Le contraste avec la candeur et la bonne volonté de la jeune fille est intéressant, mais le film semble toujours tempéré dès qu’il s’agit de dépasser la démonstration un peu acide, très amusée, surtout pas émotive. La quête de reconnaissance apparaît dans son absurdité mais le film semble s’interdire d’étayer à ce sujet, sauf dans la mesure où cela nourrira quelques turbulences de scénario (avec cette rumeur dans le journal du lendemain). Il a aussi l’originalité de flirter avec le méta (qui n’en est plus une aujourd’hui et est visible ironiquement pour ça), au début quand Jouvet imagine que cette ‘rencontre’ est celle d’un film, puis avec la fausse fin « heureuse » avant la vraie. (64)

La femme infidèle *** (1969) : Film de mœurs ‘grand angle’ (individuel, social/professionnel, sociétal). Problèmes de bourgeois qui ne souffrent plus de culpabilité et profitent de tous les progrès, en gardant leur position ‘establishment’. Place beaucoup de détails pour signifier le déclassement du mari – devenu un bon ami ou un si adorable tuteur. Se mue en thriller avec audaces mais d’un intérêt plus prosaïque (intérêt totalement comblé), avant une dernière ligne droite en escaliers (et des chutes complaisantes avec la dépression de l’un ou la rage contenue de l’autre). Jeu des acteurs variable, musique brillante (sauf l’horreur à la radio), beaux décors dans le final à la propriété, mise en scène subtile (scénario moins). Un peu trop démonstratif parfois. Des scènes remarquables (la rencontre, le retour des perturbateurs). Beau film sur les non-dits, les petits secrets aux effets immenses. Supérieur à L’enfer sorti 25 ans plus tard, qui approchera la jalousie de façon subjective. (76)

Et au milieu coule une rivière *** (1992) : Classique, sensible et excellent. (78)

Pasolini ** (2014) : Un film ‘fantasme’ et pas de ceux qui amènent des réponses, ou même de nouvelles questions. Sorti quatre mois (en France) après Welcome to New York : Ferrara s’est repris, son nouvel opus se frotte au luxe sans dépareiller. (58)

Fatale **** (1992) : Amusant, de plus en plus émouvant puis simplement captivant. Binoche a toujours raison, Ivory part en vrille. Avant-dernier film de Louis Malle, mal nommé puisque le titre serait ‘moral’ contrairement aux intentions du réalisateur, selon le présentateur sur Arte. La sensualité kitschouille n’entame pas la force du film. (82)

Le livre de la jungle *** (1942) : Première adaptation connue du Jungle Book de Rudyard Kipling (1894). Des points communs dans l’aspect immédiat avec Le Narcisse Noir. C’est ce même premier abord qui élève le film à haut niveau. Les décors (et les recrues animales) sont remarquables, même lorsque les coutures se devinent. Le spectacle semble plus jeune qu’il en a l’air. Mais il est aussi lourd et simplet (et la bande-son est usante). Sa vocation devait être d’égayer les familles et les enfants (malgré sa violence et la noirceur des méchants). Regardez-le et ne l’écoutez pas. (66)

Nos années folles ** (2017) : C’est typiquement le film propre, lisse, à la reconstitution prestigieuse en principe, soigneuse et insipide en pratique. Il ne fait pas grand chose de son sujet sulfureux, tiré d’un fait réel. Il joue avec les déviations, mais de loin, sauf minuscules exceptions. Le vœu ou le besoin de subversion douce, de confusion des genres et des attirances, sont au programme, les minorités et atypiques forcés de se cacher se manifestent – mais tout cela se résume essentiellement dans les performances de Suzanne et deux détails (le passage de la lesbienne, le moment où Paul baise Louise en femme). Le fait réel à la source est peut-être la cause des limitations ; après l’affaire du déguisement qui fonctionne trop bien, il y a le temps de la descente, avec le connard ingrat. Peut-être que les auteurs auraient déterminé le film, lui auraient donné un sens, même grossier et bassement prosélyte mais au moins un sens, s’il n’y avait pas ce devoir ou cette paresse à s’arranger sur le réel lointain et supposé. Ce film semble ne pas pouvoir suivre son éventuelle vocation. Alors il arrange et se rend docile, pratique des omissions, des ambiguïtés ou digressions narratives, qui ne servent qu’à étoffer. Le charme manque, plus précisément ‘ne prend pas’, comme on peut le voir lors des spectacles (avec ce présentateur intenable, abandonné comme les autres personnages à sa définition laconique -et inintéressante- de base). Clairement le moins bon des Téchiné parmi tout ce que j’ai vu ; Barocco ou J’embrasse pas ne m’ont pas emballé mais avaient des arguments consistants, offraient des raisons de se faire aimer ou détester. (46)

Au revoir là-haut *** (France 2017) : Quelques points restent obscurs (comme la place de la gamine). Des excentricités et anachronismes secondaires. Efficace mais les personnages sont finalement superficiels et la plupart de leurs ‘chocs’ aussi (sauf pour ce qu’il y a de tragique dans l’histoire du mec également en avant dans 120 battements par minute). Le versant comique est bon, surtout grâce à la participation de Laurent Lafitte. (66)

Laissez bronzer les cadavres ** (Belgique 2017) : Troisième film du duo Cattet/Forzati. Leur signature vire à la pure compilation, réduite à ses intentions et ses moyens. On regarde moins un film qu’un défilé ou une sorte de ‘book’ de novice exalté – c’est étrange puisque le premier long-métrage, Amer, semblait libre, épanoui, sans pression et sans gâchis. En se donnant principalement à l’action, la ‘marque’ perd de son charme et sacrifie de son mystère, qui devient bricolé ou ré-installé sous nos yeux. Ça glisse vers le tarantinage voire l’auto-tarantinade. Le film est assez lent et totalement séquentiel, attaché à un présent turbulent, avec des inserts renvoyant à un demi-trauma/fantasme. Ajoutez à ce culte de la pose quelques filtres criards et c’est la plongée garantie dans le kitsch. Les enjeux explicites, donc explicitement quasi nuls, tirent l’ensemble vers le catalogue de mouvements de péripéties qui claquent. C’est encore original mais c’est parfaitement dispensable (même si on est davantage ‘accroché’ que dans L’étrange couleur des larmes de ton corps). On n’est pas tant convié dans le monde d’une (poignée de) personne(s) qu’à une récréation, totalement régressive mais cadrée, maniérée et découpée à outrance. (48)

We are the Flesh / Tenemos la carne ** (Mexique 2016) : Un premier long-métrage excentrique, sombre et symboliste, qui finit par lasser à force de taper pour choquer. Il n’envoie du lourd que dans cette direction – folie et sexualité, pour traduire l’anéantissement des valeurs et des repères (et oui ce sera encore une œuvre de subversion de la religion, obsédée par les motifs de l’ennemi). Le cadre restera le plus séduisant – un bout d’immeuble bordélique, un peu comme dans les vieux films de SF minimalistes. Pas de dystopie ici mais bien un climat d’apocalypse ou de post-crash nucléaire, dans un espace allégorique pré-natal glauque. Le raspoutine de service rappelle immanquablement Denis Lavant dans Holy Motors, mais il est plus intéressant, puisqu’il parle, inquiète ouvertement, pousse à l’action (incestueuse pour bien démarrer). C’est ambitieux et surchargé, finalement creux et idiot. La musique peut aider à apprécier, par exemple la scène de l’accouchement. Allez-y si vous aimez la transgression, êtes ado ou encore à vos débuts de cinéphage. Dans ce cas gardez Jodorowsky pour après. Sur SC j’ai classé ce film dans le sondage des « plus obscurs » plutôt que du « cinéma expérimental » car il manque de nouveautés pour y entrer, même si ce fatras reste original (par rapport à la moyenne et dans l’absolu). (46)

Bright ** (2017) : Buddy movie policier à la sauce fantasy, dans un monde parallèle multi-espèces (oui, plus fort que multi-racial). Marrant, convenu, énergique. Quelques clins-d’oeil aux tensions entre peuples ou ethnies (mais qu’est donc cette connerie vieille de 2000 ans ?) et au complotisme/à la vision paranoïaque du monde (les Illuminati dépassés depuis un siècle, le final où le tandem participe au mensonge public, puis toute la corruption accompagnant les péripéties). (52)

Mother ! *** (2017) : critique à venir probablement. (76)

The Subjects * (Australie 2015) : Un petit nombre de participants est impliqué dans des essais cliniques afin d’aider l’Humanité à passer à l’étape suivante, indique littéralement la pub projetée pour tous nous accueillir. Le film vaut 2 au départ puis 4 sur la fin. Il a l’air d’une parodie de films de ce sous-genre (à la Saw ou avec volontaires pour expériences mortelles en huis-clos) et ressemble à une comédie lamentable qui se paierait la tête du client. À partir de l’explosion de tête de Devin à la 21e minute, le niveau donne l’illusion de monter. Le style restera balourd, avec ce défilé de caricatures (la chinoise scientifique et le rustaud agressif étant le summum, le mystique de service restant quand même le plus grotesque – mais positivement, car il y a quelque chose à tirer de ce con), la musique pressante et interrogative (pour singer l’intelligence en marche mais comme on le ferait dans un jeu débile pour la télévision), mais les choses deviennent ludiques (télépathie, sacrifices, petites surprises). (32)

Imperium * (2016) : Se tient bien mais assez insipide quelque soit l’attente. Ces spécimens existent réellement et le film essaie de les distinguer, montre les brutes, les opportunistes, les croisés qu’ils soient paumés ou avertis. C’est moins débile, outrancier et bêtement partisan que Chez nous, qui voyait les militants FN comme la même engeance. Mais la passion pour l’Histoire et la projection dans des figures héroïques ou des leçons du passé, en somme la passion et l’identification à un grand héritage, sont vaguement amalgamées avec les sombres fantaisies de l’extrême-droite. Napoléon et le Christ sont confondus avec Hitler ; Jésus par un fasciste lui-même, Napoléon est ajouté opportunément pendant une synthèse de la culture guerrière européenne. Méritent-ils ce traitement ?

Enfin le film pose des choses contradictoires sans s’engager lui-même, laisse des portes de sorties, coche pleinement seulement quelques évidences ou passages obligés, sans trop s’étaler et sans entrer dans le délire (par exemple en affichant les thèses antisémites, à base de projections et d’arguments immodérés). Tout ça n’est peut-être qu’une sorte de déviation : ces gens ont gâché leur ‘bonne’ volonté, se sont focalisés sur des lectures pourries, la ‘crème’ parmi eux a le tort de limiter sa culture bien qu’elle soit ‘haute’. Un défaut plus primaire amoindrit la séance : le personnage de Radcliffe et certains de ses dialogues. Ses contre-offensives sont grossières et sa sensibilité engendre des attitudes stupides (par exemple, quand il se trouve offusqué et tout remué par du racisme trop deep).

Quand à cette idée (finale) que les néonazis et assimilés se prendraient pour des victimes : faut-il entendre un écho voire une accusation directe de mouvements parfaitement insérés et actuels, eux ? (38)

Werewolves of the Third Reich * (2017) : Contrairement aux autres spectateurs je ne l’ai pas rejeté en bloc (l’ennui était tellement garanti que je suis passé à l’indifférence sereine). J’y ai vu un petit potentiel et des démonstrations de sadisme convaincantes. Mais ces jeux d’exploitations psychologiques (peu de violence physique) visent bien sûr la performance – or rien n’est percutant sur ce point. Le film est lent, les scènes longues, la photo très correcte mais l’ensemble radicalement cheap. Les bâtiments décrépis où se produisent l’expérience, l’absence de figurants en attestent. Décors bucoliques pas très dans le sujet.

Le service gore et zombie est médiocre (presque nul), à sa place sont servis du blabla, des lenteurs, des poses et de la superficialité. Murph et ses acolytes servent les conclusions ‘à la cool’ dans la lignée de Tarantino (musique, ralentis, rejet hédoniste de tout jugement, etc), notamment des derniers (les champions d’Inglourious Basterds avaient le même plaisir exclusif : tuer des nazis). Lourd dans les postures viriles, la blasitude, le self-control, tout comme avec la méchanceté surnaturelle des nazis. Finalement le film ne s’humilie vraiment que lorsqu’il veut honorer son sujet – Mengele et Hitler arborent un look vraiment ‘farces et attrapes’.

Le style en général et le cynisme en particulier sont à la fois pesants et décontractés. La déception est presque garantie puisqu’il n’y aura qu’un loup aux deux tiers, puis un couple pour la finale. Or ils sont minables : un masque laid est collé sur les acteurs, ils passent, fin de l’histoire. Épilogue aberrant et idiot en Argentine. Les gens à l’œuvre sont sûrement capables de faire des choses bonnes ou décentes. (28)

The Love Hunters **** (2017) : critique à venir probablement. (78)

Thank You for Your Service *** (2017) : S’intéresse aux soldats revenus d’Irak normaux et entiers, sans PTSD ‘manifestes’. Adapté d’un roman, s’approprie le tag « based on a true story », pas nécessaire pourtant – cette fois encore. Centré sur un trio à la relation spéciale, dont on voit d’abord la camaraderie avec ses excès et son effet ‘bulle’ (d’où ce remake involontaire de ‘What is Love‘ version Jim Carrey en public). On apprend qu’un est père, qu’ils sont partis plusieurs fois – ils sont presque des étudiants. Esseulé au retour, un des trois se suicide. Ensuite c’est le parcours des deux survivants (l’un frappé de lésions cérébrales, séquelles psy, pertes diverses), intimiste tout en ayant des aspects ‘documentaires’. Les deux types ont peu de perspectives, ne sont pas recasés, reviennent à des petits boulots. Les gens ont changés, sont lourds à leur égard, ou carrément partis – les biens aussi. Le corps et l’esprit sont abîmés, la tension forte et les béquilles faibles, ce qui se traduit par une réactivité extrême aux bruits, une usure générale, des flash ou hallucinations, des accès de violence en temps de confusion. Le film met l’accent sur l’absence de reconnaissance ou de bénéfice social, qui inclus l’aide matérielle médiocre ou négative (avec les médicaments prenant le relais). Leurs interlocuteurs sont médiocres, comme cet incroyable abruti inapte à comprendre l’envie de se suicider (cite le chiffre de 22 vétérans suicidés par jour). Au centre d’aide pour vétérans ils n’obtiennent rien d’intéressant, hormis se faire inspecter. Il faut être reconnu malade pour toucher des indemnités – les conditions peuvent être tordues (rien n’inhibe la mesquinerie bureaucratique). Bonne alternative à un reportage, qui permet d’éviter les implications factuelles à risque, mais aussi l’emballage RMC-story dégueulasse et le voyeurisme. (74)

À fleur de peau *** (1996) : Bon thriller signé Soderbergh et désavoué par lui. Michael (Peter Gallagher) est un type fuyant avec des côtés ‘magicien’, un séducteur passif-agressif, à la fois assertif pour se montrer et blême en tant qu’individu. Importance des ressentis, des ambiances en train de s’assombrir (sur le lit d’hôpital). Certaines scènes sont excellentes, on ne sait pas où nous emmène le film – même si l’issue laisse dubitatif, c’était bon à prendre. (72)

Génération 45 ** (Allemagne 1966-1990) : Tourné en 1966, censuré car montrant une jeunesse dissolue et paresseuse (ou d’autres raisons pour initiés ?), sorti mondialement en 1990, dès la fin de la RDA. Un film sur les moyennes à minuscules choses de petites vies de citadins ordinaires. Souhaite capter l’air du temps, le fait au travers de scènes relationnelles (travail, amis, amantes, maman) de plusieurs minutes, d’énumérations passives et superbement cadrées, ou de quasi sketches juvéniles. Intérêt faible, pertinence dérisoire – sauf pour les photographes ? Seul long-métrage de son auteur, peintre et documentariste. (44)

Le Teckel *** (2016) : Beaucoup plus drôle et entraînant que Life during wartime, sans doute plus ‘incorrect’ aussi, surtout pas plus fin. Les parents propriétaires du chien sont les plus abjects bien que les plus proprets – la mère avec ses mensonges ou litotes, le père en déballant ses horreurs répressives de petit chef ou de dominateur cruel au petit déjeuner. Dans tous les cas, ils sont d’un cynisme con exemplaire et refusent tout effort de vérité face à un enfant. Danny DeVito est le personnage le plus agréable, avec sa tragédie aussi banale que les prétentions de ses élèves. Le (quatrième et) dernier sketche avec la vieille est plus explicitement pathétique et le cas plus émouvant. (68)

La Lune de Jupiter * (Hongrie 2017) : Le migrant en figure mystique et rédemptrice d’un Occident vieillissant, discrètement souffreteux et pourrissant. Ce n’est pas inédit, Intouchables était déjà sur cette ligne. En Europe, on écrit d’avance l’Histoire en la faveur des peuples de substitution. Sur le plan de la fiction aussi tout est ‘écrit’ d’avance et le jeune prodige est tout ‘blanc’ et pur face à un monde sombre. Quand il exige des frites dans un 5 étoiles, ce n’est pas la preuve de son inadaptation (au réel, il ne s’agit pas là d’identité nationale), c’est sa brave candeur et la revendication légitime de ses droits. Personnage sympathique au demeurant, surtout par contraste avec le pourri qui l’épaule et se sert de ce jeune (réticent à intimider les gens, à faire scandale).

Hors de ces considérations, en s’en tenant strictement au film, celui-ci ne remplit pas son contrat. Il a les qualités d’un pétard mouillé. Il est curieusement glauque – les autres spectateurs n’en font pas mention, semblent l’avoir trouvé plutôt charmant, être sensible à sa magie ou au moins à ses efforts. Il a probablement été taillé pour les gens ‘spirituels’, amateurs de démons et de sorcellerie au service d’apparentes bonnes et belles causes. Les publics anti-individualistes, autoritaires ou religieux devraient être plus réceptifs que les autres. J’ai préféré Chronicle, sur lequel il y a à redire en abondance mais qui savait nourrir son discours, sa sensibilité, sans se reposer exclusivement sur la foi et les effets. (38)

Strangled ** (Hongrie 2016) : Bien exécuté mais finalement assez vain. Casting excellent, certains personnages ont un fort potentiel, la combativité de la sœur la rend particulièrement sympathique. Le tueur, qui serait basé sur un cas réel, est nécrophile, doit tuer les femmes pour leur faire l’amour – même lorsqu’elles sont potentiellement consentantes. Avec le cadre communiste et le tournage à l’est, ce film s’apparente à Evilenko et son concurrent Child 44, également au Citoyen X. Il met l’accent sur l’enquête et les turbulences dans la hiérarchie (sans en rajouter sur la pesante bureaucratie). (58)

Julieta ** (Espagne 2016) : Très joli mais l’intérêt ne m’a pas sauté aux yeux. Peut être émouvant sinon bien plat. Attention ce film est exclusivement tourné avec des femmes (sauf trois mecs importants mais au niveau de figurants). (48)

Era el cielo *** (Brésil 2016) : Sur un couple de menteurs tristes victimes de leurs propres défauts. L’attitude du mec est parfois sidérante. Il semble incapable de faire des choix logiques et se laisse mener par son besoin de compenser (s’affichant de manière inconsidérée). L’accumulation de phobies semble abusive elle aussi. Film assez captivant, malgré ou plutôt avec cette bizarrerie. Passages dans une pépinière. (66)

Zootopie ** (2016) : Les interprétations politiques de ce film sont facilement excessives ou bêtement partiales puisque Zootopie est opportuniste et moelleux, sans point de vue même modéré, prenant du ‘par défaut’ et des conventions. Ce film n’a pour recul et pour engagement que ceux des hommes d’action lisses et sociaux, ou des créateurs prudents et détachés. (48)

La tortue rouge *** (France 2016) : Splendide visuellement, émouvant. Survivalisme et survie au programme, pas de dialogues, durée courte (heureusement car les limites se feraient trop sentir). (76)

Chère Martha ** (Allemagne 2004) : Centré sur un personnage au fort caractère. Sympathique mais pas marquant, sauf éventuellement pour ce personnage. La sortie est étalée sur deux ans pour la plupart des pays, finissant en France en 2004 (festivals d’abord en 2001). Source du remake Le Goût de la vie sorti six ans après. (56)

Prisonniers du passé / Random Harvest *** (USA 1942) : Joli mélo d’amour et amnésie, avant la naissance d’Adam Sandler. Tourné par Mervyn LeRoy. (68)

L’étreinte du serpent *** (Colombie 2015) : En replay sur arte. C’était une envie enregistrée sur SC, à cause de l’apparence du film (affiche/mots-clés/titre). J’ai apprécié cette relation d’un occidental ‘aventurier’ avec des habitants de la jungle, son absence de romantisme ou d’excès idéologiques concernant les personnages. Avec ce film le glissement n’est jamais loin ; il flirte avec l’ésotérique, devient une comédie, ressemble à un documentaire sans pression, pourrait relever du ‘contemplatif’ et finalement n’y entre jamais. J’ai eu l’impression de voir une fusion de reportages avortés, servant à raconter un espace, une façon de le traverser et de l’organiser psychiquement (davantage que d’y vivre). La nécessité du noir et blanc ne m’est pas apparue évidente. Dans le même registre, 120 canoës ne m’avait pas convaincu. (68)

Mise à mort du cerf sacré * (2017) : Photo splendide, effets crispants (ce son n’est pas un bug !), lenteurs, pesanteurs et longueurs disproportionnées. Finalement tout ça ne se justifie que par une intention de choquer, d’inquiéter ou de compliquer – même s’il doit y avoir des leçons ou une ‘perspective’ à en tirer, leur valeur est quasi nulle. Une durée et même des accessoires divisés par trois auraient suffit à tenir la même substance. (38)

Happy End * (2017) : Au fond il n’y a que de la médiocrité dans ce film et rien à sauver ou en tirer, sauf certains détails (misanthropes ou au moins amers) comme le youtubeur ou les deux scènes du fils ridicule (chouinant alors qu’il a des opportunités immédiates, ramenant des migrants dans une réception de fillonistes). La seule vraie exception repose sur les deux personnages ouvertement sombres : la gamine et son grand-père (Trintignant). Leur scène dans le bureau est de loin la meilleure. (34)

Mes vies de chien ** (2017) : Vaut 3 au départ et 6 sur la fin. Positif, entraînant une fois lancé (il faut atteindre l’incendie). Joli film, plutôt pour les enfants, dont on pourra même retenir de petites choses en fonction de son adhésion émotionnelle. Mépris de la logique ou du moins de la cohérence (les retours à la vie du chien sont mal défendus). (52)

99 homes * (2016) : Bien exécuté, assez vain finalement et pas très solide malgré l’attention portée sur le factuel. Compile les généralités sur le sujet, avec un point de vue tiède et ‘ouvert’ en apparence, totalement conventionnel et ‘moral’ à l’arrivée : des prêts pas remboursés, un ‘salaud’ lucide qui fait plus d’argent depuis le ‘krach’, des maisons de propriétaires saisies (seulement un locataire, en tout cas explicitement), un témoignage passif sonnant comme une accusation ‘inévitable’ du culte du crédit, de la propriété et du ‘libéralisme dur’. Bon tandem Shannon/Garfield. Vu en VF. (42)

Momo * (2017) : À la hauteur de mes attentes et surtout différent. Le ‘momo’ n’en est pas un ! C’est seulement ce qu’il semble baragouiner dans un de ses premiers dialogues. Voilà l’ampleur du foutage de gueule des concepteurs de ce film par rapport à leur ‘patient’ et sûrement aussi la preuve de leur légèreté. (42)

After the Wedding *** (2007) : Drame familial chez des riches avec retour ‘assisté’ d’un père prodigue. Ce dernier (par Mikkelsen) est renfermé et ‘idéaliste’ en première lecture – ensuite, l’absence de précisions et ses comportements fuyants empêchent de le cerner avec certitude. Il concentre les limites du film et est sa grande faiblesse – ou son mystère, mais hormis pour le charme, ça n’a pas d’intérêt. Sinon – jolie sensibilité, détours efficaces (le début un peu ‘thriller’), excellents acteurs. Évitez-le si vous ne tolérez pas l’humanisation et la compassion appliquées aux plus nantis. (68)

Le redoutable ** (2017) : Montre un Godard souvent dans l’auto-dénigrement, tenant des propos rigides et doctrinaires relativement courants chez les jeunes étudiants ou intellos de son temps. Ironie abondante, se mêle à celle du sujet. Quelques trucs méta et brisures du 4e mur. Des originalités ou facéties, mais aux contributions assez minces, sur un ensemble conventionnel et linéaire. Excellent en temps que comédie, notamment via les dialogues.

Tendance trop rieuse voire à charge. Je ne suis pas d’accord avec cette idée d’un type qui ne sait plus (ou pas) ce qu’il dit ; qu’il balance des aberrations ou des choses inutiles/inappropriées oui, mais il y a toujours sa logique pour les soutenir. Cette scène à l’université est-elle une façon d’alléger son dossier concernant la Palestine, de négocier en douce un rachat (pour ce réalisateur auquel Hazanavicius n’est manifestement pas loin de s’identifier) ?

La dernière scène montre Godard enfermé dans son engagement pour l’illusion et le bordel démocratique, empêchant l’artiste et l’homme seul qu’il est d’épanouir son langage et de formuler ses propositions. Allié à ‘la révolution’, ce démocratisme (direct) régressif assure de casser tout effort et tout apport individuel (s’il s’agissait seulement de broyer la ‘réussite’, nous serions massivement devenus socialistes ou collectivistes enthousiastes). Ses caprices et ses expérimentations l’emporteront tout de même, il fera sa révolution et son cinéma. Seulement, le rôle du visionnaire bravant la foule, lui aussi l’a joué seul, ou du moins sur le côté. (58)

Eyjafjallajoekull ** (France 2013) : Drôle grâce aux pics de haine et de destructivité, mais s’empâte sur la fin et l’écriture reste médiocre. (46)

Le cavalier mystérieux ** (Italie 1948) : Prend Casanova pour héros. Beaux costumes et beaux acteurs, montage fluide. Trop de parlotte et de petits tours, j’ai décroché. (48)

Une saison blanche et sèche ** (USA 1989) : Fait référence aux émeutes de Soweto en 1976, deux ans après Cry Freedom. Adapté d’un livre de 1979 (homonyme signé André Brink) interdit en Afrique du Sud. Sort deux ans avant la fin de l’apartheid, au moment où le pouvoir politique local basculait en faveur de l’abolition et où l’essentiel avait été accompli. Bavard et pataud. Prosaïque. Aspect réaliste. N’approfondit rien, reste dans la condamnation superficielle des blancs pro-apartheid, qui entourent Ben/Sutherland ; le discours de sa femme (« le reste de l’Afrique c’est de la merde ») reste un élément coché parmi les autres, mais ouvre une brèche dans laquelle les gens qui ne sont pas là pour se recueillir (donc pas les spectateurs s’exprimant apparemment) pourront s’engouffrer. En même temps les faits de la fiction sont fondés (comme la police secrète, les morts dans cette émeute, les lois répressives, les privilèges de la communauté blanche) – pour la justice truquée, à vérifier. Marlon Brando a un petit rôle de vieux type toussotant – c’est l’avocat, il va disparaître. Le personnage de Sarandon est encore plus fade, semble plus servir à faire paraître l’actrice. Mais psychologiquement même le protagoniste est minimaliste et mono-ligne avec son incroyable candeur. Ressorti en DVD en 2006. (44)

Une place au soleil ** (USA 1951) : J’ai trouvé longues ces deux heures et ait eu bien de la peine à accrocher à quelque aspect – en étant rebuté que par des détails, sauf les dialogues qui souvent sont surfaits. L’ambition, les différences sociales, même l’infidélité, sont représentés de façon bien niaise. L’angoisse du menteur et du type poursuivi par sa fiancée ouvrière s’avère le plus intéressant et la mise en scène reflète remarquablement la pression sur les individus, George pris au piège. (52)

Le chaos * (2014) : Loin d’être drôle, sauf peut-être au tout début, où il peut encore passer pour un film au potentiel devenir potable si on a décidé d’être coulant. Peu d’action et beaucoup de pleurniche. Répétitif et unilatéral avec ses bons et parfois braves personnages. La disparition des passagers d’avion rappelle le roman de King – Minuit 2 et le principe en général la série Leftovers. À voir seulement si on collectionne les Cage, les plantages insipides ou les représentations de ‘l’Enlèvement’ de l’Église.

Un peu agréable dans la dernière demi-heure grâce à divers pétages de plombs et à la surenchère de phrases d’inspiration religieuses – elles ne donnent pas à réfléchir mais vident le stock prévu, à l’image du reste des éléments (par exemple, les personnages de l’avion sont un panel [le muslim, le riche papa qui a négligé sa fille, la droguée, l’asiatique un peu exalté rayon idées, etc – le nain !??], voué à cracher sa ligne – et heureusement pour sauver le film, à déraper). (24)

Camille redouble ** (2012) : Une quarantenaire se trouve ramenée un quart de siècle en arrière – à l’exception de son chat bengali, elle doit être la seule à avoir fait ce voyage. Attention : on voit la fille avec son corps d’adulte de 2012, bien qu’elle soit revenue en 1985. Résultat mou et trop long, parfois drôle, sous-développé, un peu moche ou flashy (décors et réalisation). Ce que je regrette avec ce genre de programmes, c’est que les personnages ne profitent pas de leur situation invraisemblable pour autre chose que leurs petites et grandes problématiques personnelles – comme si le reste était juste un théâtre relatif et lui aussi subjectif. Les gens sur Senscritique rappellent Peggy Sue de Coppola quand ils souhaitent discréditer ce film. (44)

Dans la brume ** (2013) : Techniquement brillant et communicatif. La mise en scène offre quelques moments remarquables, comme la découverte du village avec les pendus hors-champ. Mais c’est encore une de ces opérations de surchauffe d’un scénario minimaliste et d’intentions très générales qui le sont plus encore. Ces plans-séquences pourraient avoir une utilité ou une valeur émotionnelle, s’ils n’étaient pas les outils d’une approche mentale voire désincarnée (plus que simplement rigoriste) ; finalement Dans la brume ne fait ‘que’ produire de la belle image dans de longues scènes de peu de déclarations ou mouvements, autour d’une ambition noble et d’un sujet exigeant (la guerre et son horreur, dans un contexte historique et géographique proches). Pas étonnant de la part de Loznitsa, l’homme des courts radicaux Pismo, Polustanok (Portret et Fabrica sont davantage ‘remplis’ et traduisibles). Requiem pour un massacre va rester la référence cinéma pour l’occupation nazie de la Biélorussie. (48)

Mustang * (2015) : Sur cinq sœurs turques opprimées par le patriarcat et les petits-bourgeois provinciaux, en premier lieu ceux de leur famille. Nul par rapport à Virgin Suicids. Malgré soi adopte des manières de film ‘documentaire’ ou ‘réaliste’ mais sans en avoir la substance, car justement ce serait gâcher l’histoire de ces filles en la tirant vers le pensum. Mais ce film est-il autre chose ?

L’horrible là-dedans c’est que la famille se mêle de tout : elle est présente pour récupérer le drap présumé souillé suite à la première copulation des mariés forcés. Plusieurs affreux occupent le film sans entrer dans le drame. Ici on montre pour colorer et laisser affirmer. Le style allège constamment – l’emballage propre est traversé par des séquences emphatiques et songeuses qui permettent d’éviter la noyade manifeste, alors qu’on ne se fonde sur rien d’autre (que ce misérabilisme – ou de la pose ouatée). Le film est unilatéral mais évite d’y aller carrément, qu’il s’agisse de mordre ou d’exhiber. Il aligne quelques événements tragiques ou pathétiques, sans liant, donc légitimement placés ‘entre deux’ voire avec une pudeur infinie.

Les filles sont interchangeables comme le reste – pas de personnalité, psychologiquement nul. Parfaitement approprié pour qui veut se laisser séduire ou aime être bercé – sans oublier les valeurs (les bonnes qui se forgent en opposition aux toxiques). (34)

Trois enterrements ** (2005) : Premier film réalisé par l’acteur Tommy Lee Jones (hors de deux téléfilms). Survole la misère sexuelle ordinaire et propre à une telle zone dans ses débuts, ensuite concentré sur la vengeance différée et la virée vers le Mexique. Illustre une aspiration à la réconciliation, au dépassement des haines. Une certaine force émotionnelle mais le scénario et le style sont trop limpides et limités pour que le film devienne poignant. Trop long et prévisible. Dans le même genre, voyez aussi Comancheria, plus large/imprécis dans ce qu’il raconte. (62)

Ant-Man ** (USA 2015) : Tiré d’une BD, exhibée dans le générique. Très classique sur tous les plans (et lourdingue car ras-du-bitume dans ses histoires de personnes), avec parfois un aspect de jeu-vidéo. Le méchant est une caricature de génie diabolique et corporate – mais il souffre aussi ! À voir pour les scènes sous transformation – et un peu pour Michael Douglas en pseudo-papy tenant le coup. (52)

Star Wars VI – Le retour du Jedi ** (USA 1983) : J’ai pris plaisir à voir celui-ci, comme pour le précédent, mais, affrontement final mis à part, le niveau chute avec l’arrivée sur Endor – plus précisément avec l’arrivée des Ewoks, car le vol du départ (qui ‘anticipe’ Avatar) est encore excellent. Le malaise n’est pas forcément dû qu’à ces petits personnages poilus – la niaiserie l’emporte en tout, la nouvelle team familiale ne réserve que des mots, émotions, actions convenues. La faune de la taverne de Jabba est un des meilleurs arguments. Palpatine m’a plût.

Les bugs et faiblesses viennent aussi des personnages ! La princesse Leila est toujours décalée, il y a un hiatus entre son apparence, l’interprétation et ‘l’énergie’ du corps de l’actrice. Harrison Solo est mal employé. Les nombreuses sortes de marionnettes, animatronics ou assimilés produisent des effets très inégaux – certaines créatures bien qu’amusantes ne semblent pas à leur place dans un blockbuster (ce qui se concevait facilement pour l’opus IV se justifie moins maintenant). Très bon au niveau sonore, plus équilibré que les films comparables. Je ne sais pas ce qu’il y avait de ‘pur’ dans la version que j’ai vue (à la télé), où un petit nombre d’ajouts transparaissait. J’ai donc fini la seconde trilogie (ou première sortie) et découvert la source d’images récurrentes (jusqu’au faciès du père de Luke, que j’avais déjà vu et enregistré sans m’en douter !). (62)

Les deux amis ** (France 2015) : Louis Garrel avait déjà trois courts à son actif ! Il passe au long-métrage. Co-scénarisé avec Christophe Honoré. Film de français pour les éventuels fétichistes locaux ou étrangers, mais efficace et varié dans le ton. Macaigne est drôle en gentil ramant pour s’affirmer. Garrel n’apparaît pas nu mais reste un péteux accompli, blasé hédoniste sans pression, devoirs ni morale pesant sur lui, sûr de son jugement stupide, n’en pouvant plus de ses quelques qualités. Un parfait bobo-penaud-pédant : le genre de types qu’il faut vraiment être con pour fréquenter. C’est aussi le personnage qui souffrira et sera chahuté le plus. (58)

Ipu – Condamné à vie / A Farewell to Fools ** (Roumanie 2013) : « Production la plus coûteuse (3,3 millions d’euros) du cinéma roumain depuis 1989 » peut-on lire sur le site replay d’arte – pourtant ce film semble parfois bien près du téléfilm ou de la série B (raccords faiblards). Contient deux titans au casting : Keitel et surtout Depardieu, dans le rôle de ‘l’idiot du village’ que les notables vont tenter de sacrifier aux occupants allemands (un soldat nazi a été tué, il faut éviter la sanction). On se rappelle Jean de Florette. (58)

Star Wars VII – le réveil de la force ** (USA 2015) : Blockbuster de base avec des atouts remarquables (paysages, gros moyens, quoique les effets spéciaux par eux-mêmes ne produisent pas grand chose à ce stade – années 2010, pas votre premier blockbuster SF) et les aspects daubiques habituels. La trilogie des années 1980 n’était pas brillante mais faisait son office. Celle-ci s’annonce triviale. L’humour minable et kikoo-recul inonde ce nouvel opus, chaque élément de l’histoire ou des cheminements des personnages est typique. Le pire étant ce duo voué à devenir couple, passant par toutes les petites déviations de service (mauvaise foi, engueulades feintes, rappel à l’action au moment de -peut-être- fondre l’un vers l’autre). Heureusement cette portion s’éteint progressivement, la pression des événements étant trop forte. Tout ce qui relève de l’action, du conflit armé, est le meilleur. L’emphase autour des méchants fascistes ne vaut pas celle de dérivés même quelconques sur la 2nde guerre mondiale – il vaut mieux voir HHhH. (48)

Le vieux garçon ** (Italie 1980) : Comédie efficace, peu sapée par son vieil âge, malgré certains look et surtout malgré les passages musicaux. Les libertés dans certaines vannes pourront aussi choquer. Des moments ‘d’enthousiasme’ et d’excès. Un peu long mais ne laisse pas s’ennuyer. (62)

La momie aztèque contre le robot * (Mexique 1958) : Une autre La Momia azteca (sans complément) est sorti neuf mois avant. Vu sur le site d’arte où il est relié à la collection ‘L’art du nanar’. Direction d’acteurs désastreuse – peut-être acteurs désastreux ? La créature n’est pas honteuse d’un point de vue purement plastique, mais la façon qu’ont les monstres de se mouvoir est aussi aberrante que les pauvres gesticulations des crétins humains autour. Mais le vrai scandale est du côté sonore – que la carte soit ‘exotique’ ou ‘suspense’, ce film nous broie les oreilles. C’est probablement l’un des plus saoulants à entendre. Pas d’intérêt en-dehors de cela, même s’il y avait des germes, de quoi faire une honnête (et ultra-pompeuse) série B. (22)

Sans identité ** (USA 2011) : Conventionnel sans se laisser saper par les clichés. Arrive à rallonger le mystère et le complot en lui-même, en restant relativement réaliste ou cohérent. Défonce régulière de voitures (trois taxis explosés). (62)

La femme du dimanche ** (Italie 1976) : Le premier film que je vois de Luigi Comencini, grâce au ‘Cinéma de minuit’ de France3. Les interprètes sont, avec les décors (à Turin) le meilleur argument : Mastreionni, Jacqueline Bisset en femme d’industriel millionnaire agacée par l’ennui, Trintignant dans un couple homo avec Aldo Reggiani (vu dans Le chat à neuf queues d’Argento). L’intérêt n’est pas vraiment dans l’enquête ou le mystère policier, d’où l’ennui face à la demi-heure précédant les révélations. (62)

Qu’bénisse la France * (France 2014) : Le film d’un artiste souvent pris en caution en faveur du rap hexagonal : Abd al Malik. C’est son biopic par lui-même. Mélange de gentillesse constructive, d’esprit service public français, d’humanisme de gauche (‘large’) intégrationniste et de choses plus personnelles ou spécifiques. La Haine de Kassovitz n’est pas tant une source d’inspiration qu’un modèle auquel il se compare, en l’imitant avec son noir et blanc, en prenant le contre-pied avec son message. Le problème de ce film est sa trop grande tendance à tout tasser, modérer. Même si c’est pour tendre vers l’harmonie et l’optimisme, il a le tort d’en dire le moins possible, de s’engager de la façon la plus feutrée et théorique possible. Souvent plus proche du doux clip. (36)

Les sorcières de Salem *** (France 1957) : Sur un sujet analogue, voir The Witch et Brimstone. Le libre-arbitre ne sert que contre soi ; on est malade, chahuté pour la vie – au mieux ça pourrait être l’équivalent d’un mauvais karma. C’est la preuve du mal en soi ; culpabilité toujours légitime et même en-dessous du nécessaire. À ces généralités religieuses s’ajoute le puritanisme protestant/anglo-saxon : la richesse est une récompense divine. Bonne reconstitution. (68)

Beaumarchais l’insolent ** (France 1996) : Dernier film de Molinaro, adapté de Guitry, sorti après Le souper et face à Ridicule. Luchini interprète le créateur de Figaro. Le film est complaisant à son égard, le montre manœuvrier et fin subversif. Il se ferme en annonçant « l’un des actes de naissance de la Révolution française ». Besnehard enfile le costume d’un roi susceptible, une sorte de Hollande en colère, aux impuissances personnelles manifestes en plus du simple ridicule. Gros casting avec certains acteurs réduits à peu de choses (rôles tristes comme Brialy, de quasi figurants pour Chabat ou Garcia, ou performances lourdingues comme Weber). (58)

Crainquebille ** (France 1922) : Tiré d’une nouvelle d’Anatole France (1901). Perspective à la Victor Hugo sur le cycle vicieux de la pauvreté vers la délinquance et l’exclusion. Proposé pendant un an sur arte-tv, signé Jacques Feyder dont j’ai vu et beaucoup aimé Pension Mimosas (1935). Sur la forme ce film est très bon, rapporté à son époque. Le développement reste très lent et l’humour très appuyé. Au moins il y a le mérite d’avoir su élaguer et rendre l’affaire limpide. Le film se distingue visuellement via ses petites digressions allégoriques représentant la pression de l’institution judiciaire, en contraste avec le réalisme du reste. (62)

Star Wars I la menace fantôme ** (USA 1999) : Après avoir découvert la trilogie des années 70-80, j’ai vu le niveau s’effondrer via Le réveil de la force, l’initiateur de la troisième trilogie. Je vais maintenant découvrir la trilogie préquel des années 2000, toujours à la télé. Il est donc possible que je rate des choses importantes à cause de la VF et d’éventuels aménagements/retouchages.

L’opus matriciel de 1977 doit être le précédent le plus proche de La menace fantôme, sauf pour la profusion d’animaux inventés, qui avait commencé dans Le retour du Jedi. La galerie de créatures est bien chargée et variée, moins au rayon kawai, surtout du côté des bouffons et des hostiles. Les intrigues politiques et les conflits sur la planète Tatooine prennent beaucoup de place. Elles apportent une dynamique bienvenue et inhibent les niaiseries. La grande force reste les décors et plusieurs scènes d’action (notamment la course de pod) sont parfaitement efficaces.

Les personnages fournissent les principales faiblesses. Les créatures en plastique (pas forcément mauvaises mais souvent fausses) enferment le film dans les années 1990 avec les équivalents dans émissions pour enfants, alors que le reste est rempli de choses neuves. Liam Neeson et Ewan McGregor m’ont presque déplût tant ils sont plats et proprets et au mieux sentencieux. Mister ‘Miissa’ est évidemment le seul vrai échec, amusant à ses dépens au départ, souvent insipide – la volonté de glisser une mascotte rigolote pour enfants est la seule chose à voir le concernant. Les Jakovasaurus de South Park (comme Cartman je les apprécie) ont pu s’en inspirer.

Malgré la fin trop longue, des déceptions compréhensibles (le diablotin de la fin ne fait que servir une de ces batailles rituelles) et les protagonistes peu charismatiques ou sympathiques à mes yeux, j’ai aimé ce film pour ses univers et en partie sa direction artistique. (62)

Notre-Dame de Paris *** (France 1956) : Signé Jean Delannoy, auteur des deux Maigret avec Gabin (tend un piège et L’affaire saint-Fiacre). Appréciable pour son côté carnavalesque, ses couleurs, sa limpidité et son dynamisme. Frollo est particulièrement renfermé, sans l’éclat apparent de celui du dessin animé – mais c’est la première fiction tirée du roman de Victor Hugo que je vois (de lui j’ai lu deux autres œuvres). (68)

Fiston ** (France 2014) : Les interprétations laissent parfois à désirer (pas pour les deux jeunes filles) et les costumes sont parfois trop lourds et mal taillés. Plusieurs gags trop évidents, des conflits et archétypes médiocres (le vieux qui ne connaît pas Twitter et Shakira) et des musiques pénibles. Mais le film tient ses promesses, fait rire pour ses réussites et pas seulement ses nullités. La mise en scène essaie des petits trucs modérément décalés (avec des ressorts à l’américaine, des gags sur la gaucherie) qui fonctionnent assez bien mais généralement avec une sortie ou une chute prévisible. Recevable si le surjeu et en général l’auto-indulgence gênent peu. Le film a en sa faveur et au contraire de ses concurrents sa sobriété relative, sa fibre émotionnelle et une bonne alchimie entre acteurs. Fin un peu foutraque suivi d’un pauvre bêtisier de circonstance (où Dubosc est drôle, pour les raisons qui limitent son jeu). (48)

Le grand restaurant ** (France 1966) : De Funès en lâche et larbin. Le niveau se dégrade dès que la mission policière commence. (46)

La sociologue et l’ourson ** (France 2016) : Semi-documentaire de parti-pris pour le mariage pour tous, contre la Manif pour tous. Suit les événements de 2012-2013 mais sort trois ans après. Alternance de ‘vraies’ prises de vue et de passages avec marionnettes et/ou animations. Une telle forme permet théoriquement d’atteindre les enfants. La sociologue elle-même apparaît en chair et en os et sous forme de souris-ours. On ne se posera pas plus de questions qu’elle, le fils-réalisateur est passif. Christiane Taubira est manifestement perçue comme une grande dame courageuse par ces gens-là. Pujadas est promu oiseau du 20heures, il n’a jamais été aussi beau. Valable pour le style, l’efficacité de la mise en scène et de la pédagogie, tiède et pompeux intellectuellement. (46)

Avril et le monde truqué *** (France 2015) : Uronie steampunk, tiré d’une BD de Tardi. Fort de son univers, moins de ses personnages (néanmoins aimables). Ambitieux notamment dans son scénario, mais un peu décevant (trop de fouillis et de conventions, pas assez de découvertes). Philippe Katerine donne sa voix au chat ! Un peu de pessimisme sur la nature ‘humaine’ à la fin, malgré le correctif et la croyance dans le dépassement et le progrès. (66)

Star Wars épisode II – L’attaque des clones ** (USA 2002) : Les ‘padawan’ viennent donc d’ici. Des défauts voire de la résignation côté casting (Samuel Lee Jackson confirme son hors-jeu total, Nathalie Portman a l’air tirée de force dans cette aventure, ce qui aide à plomber sa romance déjà bancale). Le personnage d’Obi-Wan devient complètement ‘rasoir’ et ridicule, le robot doré est toujours aussi stupide et transparent quand sa petite présence nulle ne prend pas assez de place pour saouler. Les images digitales et l’univers restent les meilleurs arguments, quoique surtout à un niveau théorique (cet univers est sous-exploité la moitié du temps au moins, les différents endroits sont souvent des versions ‘améliorées’ des anciens). Certains paysages ou plans sont remarquables, surtout sur la nouvelle planète Mars. La cohorte de créatures (humaines ou non) est marginalement renouvelée, ou en meute. Certaines séquences ont un air de jeu-vidéo et celle du tapis roulant m’a rappelé Alice Madness Returns, sorti treize ans après. Le scénario manque d’intensité et de matière, même lorsque l’action s’accélère concrètement. Le rythme fait défaut. Rien de désagréable mais les fausses notes en deviennent d’autant plus visibles.

Cet opus II rejoint le VII loin derrière les autres, dans un classement légèrement dominé par L’empire contre-attaque. Je plaçais le premier épisode de la prélogie au niveau du Retour du jedi, derrière La guerre des étoiles. (48)

Men and Chicken *** (Danemark 2016) : Pour les lecteurs d’HG Wells, par un réalisateur décidément excentrique (Les bouchers verts, Adam’s Apples). Pas aussi génial que je l’espérais, car le synopsis et les sous-entendus m’attiraient et les précédents films me mettaient en confiance – mais eux aussi avaient tendance à ne pas aller ‘trop loin’ sur les thèmes et préférer rester sur l’originalité des cas personnels. (68)

Tout feu tout flamme ** (France 1983) : Très mitigé concernant la portion ‘comédie’, mais j’ai apprécié le personnage d’Adjani. S’éternise en plongeant scénario et consistance des personnages vers la médiocrité joyeuse. Alain Souchon en journaliste amoureux et plus encore capricieux, se prend une pique : « L’observateur goguenard de la vie des autres, l’indifférent ; le journaliste quoi ! ». (48)

L’amour l’après-midi ** (France 1972) : Pensées en voix-off d’un lover rêveur parisien, marié et travaillant dans un cabinet d’affaires. La majorité du film concerne sa relation avec Chloe, une ancienne connaissance de retour – c’est plus ‘substantiel’ avant, quitte à l’être en mal. En plus cette tentatrice est de basse extraction, c’est bien pour ça qu’elle insiste ! Du Lelouch pour poètes terre-à-terre, hommes hétéros sensibles et littéraires verbeux des salons ringards. Assez drôle, mais le personnage, ses besoins et ses réflexions sont souvent exaspérants quand ils arrêtent d’être gentiment ennuyeux – mais le pire est bien pour les conversations. La jolie fin ramène le film à la moyenne. Je préfère carrément La femme infidèle de Chabrol. (46)

Pour la peau d’un flic ** (France 1981) : Le film tourné par (et avec) Alain Delon (il a réédité deux ans plus tard, avec Le Battant). Plaisant à regarder si on en attend rien ; pour être rigolo, pas convaincant ni séduisant. Direction d’acteurs et probablement acteurs tout court souvent douteux. Petite apparition de Brigitte Lahaie à l’hôpital avant la séquence finale face aux méchants (qui tourne au n’importe quoi dans sa deuxième phase). (44)

Ernest et Célestine ** (2012) : Gentil et politisé, avec sa souris qui n’aime pas la propriété et ses conclusions pour la tolérance. Si on prend la chose au sérieux, le propos devient presque suspect. Célestine viole la propriété et attribue les biens d’un autre (ours) pour satisfaire son acolyte (et se tirer d’un faux pas).

Heureusement ce propos est simplement fade et facile, juste assez charpenté pour faire entendre aux enfants : n’ayez pas trop faim d’argent, tendez la main aux lésés et aux étrangers. Les capitalistes ne sortent pas flattés ; les parents ours créent le besoin et y répondent, en vendant des saloperies et réparant les dégâts. La souris directrice des dentistes pratique un management éprouvant et renvoie aux prétentions plus ‘communautaires’ du capitalisme.

Jolie forme, rythme et dialogues efficaces, ours à la limite de la bêtise ‘excusable’ (pas assez armé pour devenir valable, contrairement à sa partenaire et à des personnages secondaires – comme le juge ours). Concernant l’intrigue et dans une moindre mesure le message : strictement pour enfants. (56)

La passion Van Gogh *** (France 2016) : Réussi son pari esthétique, même si la fiction n’est que moyenne : scénario, dialogues et personnages fonctionnels mais ‘dispensables’. Avec Bronn de GOT en tant que Dr.Brochet. (72)

The Night Watchmen / La nuit des clowns tueurs * (2017) : Du niveau des Scary Movie sans ce qui peut relever ces films, dans une moindre mesure aussi du V-video japonais lors des excentricités (la transformation des gens en zombie speed, les essais scabreux). Zéro crédibilité assumée. Humour potache et lubrique ou ‘second degré’. Équipe déplorable avec le vieux Randall, sous-chef homo et vieux débris, la ‘bombasse’ journaliste qui ‘s’avère’ lesbienne, tandis qu’on ne rameute les clowns qu’à la moitié. Pour jeunes ados éméchés au mieux. (18)

Astérix et le domaine des dieux *** (France 2014) : Une nouvelle mouture convaincante et divergente. La voix pour Obélix en fait un benêt. L’animation physique est réussie mais pas spécialement jolie et ressemble à ce que produisent les pontes ou demi-pontes de l’animation. Adapté au public français, notamment lorsqu’il dénonce les excès du capitalisme (et de l’impérialisme). La démagogie et l’habileté d’Astier s’y retrouvent. (66)

Un taxi pour Tobrouk ** (1961) : Mise en scène et scénario insipides. Le film est connu pour ses dialogues épicés, quelques-uns sauvent la mise effectivement. Autant retraverser le désert avec Cent mille dollars au soleil (1964, de Verneuil). (38)

Burger Kill * (USA 2007) : Un peu connu pour son doublage français, lequel envoie des moments d’aberration intense, sans être hilarant ou si spectaculaire (les cris de Mackenzie sont le comble de la parodie). Même en VO le film semble balancer entre sérieux et bouffonnerie. Le mix lui évite la nullité et à nous l’ennui. Ça demeure un film d’horreur médiocre (doublé d’une comédie paresseuse et explosive), bâti sur les poncifs du genre, rempli d’incohérences (surtout au début et à la fin, entre-temps plus de tenue). Il est un peu désuet dans ses caricatures et parfois ses références, qui renvoient aux années 80-90 (par exemple dans le langage des jeunes). Les amateurs de vieux slashers (les Vendredi 13) ou déjà dépassés d’une décennie (Souviens-toi l’été dernier) seront probablement plus à l’aise que ceux ne connaissant que les contemporains (donc les Destination finale). (32)

The room * (US 2003) : Le fameux nanar avec Wiseau, très apprécié aux USA et à la hausse en cette période grâce à Disaster Artist. C’est à la hauteur de sa réputation et pénible à suivre. Une sorte de soap totalement cuit avec un héros tragique et un final ‘épique’. Wiseau interprète un ‘lover’ ridicule et adopte une approche ringarde en tout et sur tout. Son ouvrage cumule dialogues déplorables, incrustes et ‘fonds verts’ ultra voyants, personnages très vaguement cohérents, répétitions absurdes (trois scènes de discussion avec la mère, qui ne servent quasiment à rien et y mènent certainement). Il doit y avoir cinq scènes érotiques (sans compter les interruptions) également redondantes et laborieuses. Ce film donne l’impression d’être conçu par un enfant considérant la vie d’adulte – il essaie de faire l’amour comme font papa et maman, sans oublier sa grande passion (jouer au ballon – constamment). Les pires clichés sur ‘l’amour-passion’ nous sont servis et semblent tirés de banques d’images pour enfants ou sketches de retardés (ou de much-politique). Sans eux le film avait déjà l’air d’un téléfilm érotique ‘poubelle’ – alors pourquoi ne pas s’enfoncer dans les espaces de dégénérescence culturelle équivalent à la telenovela. Le seul détail à sauver est cette façon confusément lynchéenne d’accompagner la parano du fiancé trompé. Le reste n’est qu’affaire de fétichisme nanardesque – et pour une fois, c’est du costaud. (18)

Crimes dans l’extase ** (Allemagne 1971) : Film d’exploitation très théâtral de Jess Franco. Flamboyant, avec d’excellents décors et une belle protagoniste chargée de venger son mari. L’inanité du scénario passe, mais trop de fautes s’accumulent – faux sang flagrant et fausses entailles grotesques, une post-synchro ratée dans le dernier meurtre, sans compter les enchaînements douteux et la fin débile, où l’élan prévu semble avorté – sinon, ce choix est prodigieusement con. Les morts bougeant encore, même dans un nanar et si verni soit celui-ci, c’est trop (et cela gâche la sulfureuse tentative nécrophile, également dans une moindre mesure les passages connotés sado-maso). Les performances ne sont pas assez énormes ou épanouies pour compenser l’absence de maturation. L’ambiance et l’image sont soignées, le reste évanescent. L’interprète du futur Inspecteur Derrick joue un enquêteur vaguement facétieux avant de devenir un peu confus dans son stéréotype, comme l’ensemble des personnages. Excellente musique bien que martelée en permanence. Je préfère de loin Les prédateurs de la nuit, seule autre opus vu à ce jour signé Franco. J’ai aussi mieux apprécié Le frisson des vampires de Rollin (film bis tout aussi ‘rococo’ sorti dans la foulée) ou même La rose écorchée ; et préfère évidemment les premiers de la franchise Scorpion/Sasori. (44)

L’auberge rouge ** (France 1951) : Pas engageant puis deux-tiers satisfaisants. Certains gags sont extrêmement lourds et en plus durent plusieurs minutes (la meute endormie lors du mariage). (58)

Don Camillo en Russie ** (Italie 1965) : Fonctionne mais trop relax à mesure que la fin approche. Le duo est très bon, les acteurs donnent le meilleur du film. (54)

Meurtres ? ** (France 1950) : Avec Fernandel et vu à la télé, comme les deux précédents mais cette fois sur arte. Dans un rôle éloigné des marioles pour lesquels on l’apprécie. Seul personnage positif avec celui de Jeanne Moreau, au milieu d’une famille de crabes. Excellents dialogues et interprètes, mais critique un peu vaine et infantile de la bourgeoisie. Aborde l’euthanasie sans entrer dans le débat. Voyez plutôt carrément Family Life de Ken Loach. (56)

L’homme des vallées perdues ** (USA 1953) : Western mou, trop bavard,, avec un brave chasseur de primes campé par un Alan Ladd inapproprié. Jean Arthur est également pas à sa place, c’est d’autant plus regrettable pour clore une carrière. Correctement emballé mais dispensable. Un sous-Il était une fois dans l’Ouest ou même sous-Porte du paradis précoce. Peu connu en France, beaucoup plus aux USA. (46)

Max * (France 2013) : Mielleux, fade et grossier. C’est avec ce gentil film, un an et demi après Polisse, qu’on a sérieusement commencé à voir en Joey Starr un acteur (il faisait déjà un cameo dans La Tour Montparnasse). Lui et les autres ne sont pas mauvais. La direction d’acteurs n’est pas reluisante dès qu’on laisse de côté le duo principal et la gamine. Idem pour l’exploitation des personnages. Co-produit par Lisa Azuelos et Thierry Ardisson. Vu à la télé, forcément. Court mais encore trop léger et simplet pour meubler 83 minutes. (28)

L’espion qui venait du surgelé * (Italie 1966) : Une parodie de James Bond dirigée par Mario Bava. Humour et scénario lamentables, mise en scène plus décente. Facéties dignes d’un film de bourrés destiné aux enfants (ou au remplacement d’un jeu télé de fin de journée). Fait relativiser la lourdeur de Danger Diabolik. (26)

L’énigme blanche ** (France 1985) : Téléfilm. D’après le roman La partie de Bambu de Roger Gouze, frère de Danielle Mitterrand. Beaux noms au casting (Rochefort, Bulle Ogier, Claude Rich, Cremer). Semi huis-clos, à la montagne, un peu mollasson. Fait inévitablement penser à Chabrol avec ses sombres bourgeois. (52)

Radius ** (Canada 2017) : Stimulant mais souvent limite. Deux histoires, des ‘vraies’ jumelles – forcément ; additionne des cas ou hasards trop extrêmes. Finit en thriller, avec une histoire qui refait surface. Côté ‘dépassement de soi’/sorte de peine cosmique qui est une nouvelle chance. Frustrant car doit conclure trop vite. (58)

La fuite/Kaçis * (Turquie 2016) : Réalisateur turc avec une probable participation allemande (vu sur le site d’arte). Pour retrouver les mêmes ingrédients, autant voir La Lune de Jupiter, Petit paysan, etc. (36)

Refuge/Freistatt ** (Allemagne 2015) : Inspiré d’une histoire vraie de 1968-70 mais le dénouement est excessif ou doit relever de l’accident isolé – au-delà des coups de pelle il ne s’agit plus de ‘dureté’ et probablement pas d’un système délibéré. Cousin masculin de Magdelene Sisters. Bon film pour montrer le sadisme dans le groupe et la hiérarchie, avec ses pratiquants et ses otages. Montre le mélange de cruauté et de faiblesse ou soumission dans les rangs, chez le garde mesquin comme chez les caïds. Malheureusement lisse et convenu dans son domaine, tout en ayant ses débordements qu’il laisse reposer (la relation incestueuse compliquant peut-être la tâche de la mère lors du retour). Photo blanchâtre. (58)

Westen/De l’autre côté du mur ** (Allemagne 2014) : S’intéresse aux zones de transit dans lesquels d’anciens résidents de RDA pouvaient passer quelques années suite à leur passage en RFA. De bonne tenue et presque prometteur au départ, en ne se vautrant pas dans les clichés et les parti-pris grossiers (qui viennent l’esprit dès qu’il s’agit de cette période de l’Histoire, de l’espionnage en temps de guerre Froide, de ce genre de zones concentrationnaires). Mais le film manque d’intensité et n’entre pas à fond dans son sujet. Il aurait pu s’intéresser à l’exclusion des exilés, infligée passivement par la population ou ‘de fait’ car les individus sont sans attaches (comme aujourd’hui avec les rares coréens du Nord passés au Sud). La protagoniste est d’une émotivité exaspérante, bien qu’elle ait appris à se contenir. (56)

Tobrouk commando pour l’enfer/Tobruk ** (1967) : De superbes plans (paysages et ciels du désert, explosions), un excellent casting (Greene et Hudson) mollement exploité, des contours visibles lors d’effets spéciaux ou de déplacements. Meilleur qu’Un taxi pour Tobrouk, avec quelques dialogues mordants même s’il n’a pas sa tornade de bons mots. (54)

Au feu les pompiers ** (Tchécoslovaquie 1967) : Signé Forman, un an avant son exil. Humilie la hiérarchie communiste via cette bureaucratie de ringards organisant un bal dans une petite ville tchèque. La fête est foirée, les gens démotivés, les jeunes en particulier. Farce balourde qui se noie avec ses personnages, avec probablement la volonté d’une sorte de Strip-Tease. Bon enfant, tourné avec les habitants d’une localité. Intérêt faible aujourd’hui et loin de la Tchécoslovaquie ; significatif pour le peuple de l’époque. Pas plus dégourdi que son contemporain Les petites marguerites, mais troque la folie hystérique pour s’égarer côté Bidasses. Un peu censuré en son temps – le printemps de Prague arrive vite après. (46)

Alouettes, le fil à la patte ** (Tchécoslovaquie 1969) : Réalisé par Jiri Menzel trois ans après son retentissant Trains étroitement surveillés (real aussi de Mon cher petit village) mais sorti seulement en 1990 à cause de la censure. Trop sautillant et gentillet ; ravissement de petits fripons non-conformistes mais aux facéties et poussées passives-agressives insignifiantes sans le contexte. Encore plus puéril que Au feu les pompiers. Les personnages présumés positifs ou sympathiques, voire mascottes, sont des tocards. (52)

La moutarde me monte au nez *** (France 1974) : Niais mais jubilatoire, avec Pierre Richard en grande forme, plus sympathique que d’habitude, toujours aussi positivement ridicule. Ses rapports avec les autres sont le plus drôle sur la longueur. La réalisation est au service du gag, d’où un succès en tant que cartoon et des passages ou détails qui seraient ratés dans d’autres circonstances (les jets de sang pendant l’opération, dignes d’un Kitano sans le glauque). La crédibilité est la première victime du ton fantaisiste – ou au moins il faut reconnaître le film comme très opportuniste. La prof de sport liée à ce doux maladroit est déjà limite, mais passable ; Birkin (une potentielle erreur de casting mais pas assez pour briser l’ensemble, elle participe à un couple fonctionnel) calée en mathématiques est trop improbable. Des pauvres lourdeurs dans les archétypes aussi, culminant avec l’intello en classe. Tout ça n’entame pas les qualités générales de cette énième comédie outrancière signée Zidi. Deux autres ingrédients excellents dopent le film : il ressasse une de ces musiques comiques et pétillante de Vladimir Cosma ; Claude Piéplu est de la partie dans un rôle de père et maire (et chirurgien) délicieusement infect. (68)

Dans ses yeux *** (Argentine 2009) : Bon, mais tient sur un fil – le type a un déclic sur une photo seule, base son investigation là-dessus, le retrouve effectivement au stade. Belle vengeance. Peut plaire en masse sans tremper dans le médiocre ou le banal, détails policiers mis à part. Les maquillages sont efficaces mais voyants dans la lumière, lors de la dernière entrevue importante avant le dénouement. (68)

Cyrano de Bergerac ** (Italie 1923) : Vu sur le site d’arte, dans une version apparemment retouchée, colorisée manifestement à l’époque, avec une musique superposée agréable. Un peu lent et long, en minimisant les scènes sans Cyrano. Certains textes sont directement imprimés à l’écran et non en intertitres – si c’est bien d’époque, c’est unique. Expressif mais la force d’émotionnelle est au moins atténuée par le média et l’absence de voix. Les qualités et les promesses sont plus fortes lors des scènes avec foules. (54)

Téléfilm> 5 headed shark attack / L’attaque du requin à cinq têtes * (USA 2017) : Un nouvel exploit de la société The Asylum (Sharknado). Pas une grande aventure : requins et humains sont toujours près de la côte. Instructif : les cris de dauphin repoussoirs pour les requins, l’homme destructeur des corails ! Petit propos écolo médiocre et décousu autour des restes qui le sont autant. Néanmoins le film est assez ‘sérieux’ pour sa catégorie, ménage du suspense, de l’émotion, tout en accumulant une dose raisonnable de faux raccords modérés. Les clichés abondent et les performances sont généreuses – il faut attendre pour la cinquième tête, ça vaut le coup. À voir pour les nanardophiles, sauf s’ils sont plus axés sur les réalisations foirées que sur la grosse farce la jouant sobre. (28)

Keeper ** (Belgique 2016) : Proche d’un reportage, la pommade et le jugement en moins (avec aucune issue concrète hors de la situation actuelle de l’enfant – même son avenir à lui reste obscur). Ces jeunes parents sont encore des enfants, particulièrement niais et bêtes pour leur âge (15 ans). Trop affalé au début, se redresse ensuite, sans apporter quoique ce soit à son sujet, sinon des illustrations simples et tièdes – même quand la réalité est tranchée. Pour les amateurs. (48)

Mayerling ** (France 1936) : Infiniment explicatif, pompeux et théâtral – ou propre et joli. Probablement pas faisable cinquante ans après et depuis (notamment ce qui concerne les interprètes), mais loué à l’époque – avec raison pour les qualités techniques. A renforcé la réputation de Charles Boyer. Musiques sublimes et connues. Le haut-de-gamme de la civilisation européenne sous format bluette d’élite. Boyer/Darrieux ont été de nouveau réunis par Ophuls pour Madame de. (48)

L’odyssée de l’African Queen * (USA 1951) : Longuet, niais, criard, avec un tandem pas crédible et un scénario déplorable. L’humour est tout aussi lent et démonstratif – et comme l’écriture, restreint. Bogart interprète un benêt aventurier, Katherine Hepburn est dans un de ses rôles habituels de vieille fille autoritaire. Encore une séance fournie par John Huston décevante ou déplaisante pour ma part, après Sierra Madre et L’homme qui voulut être roi – même si j’ai vu une majorité de films majeurs bons ou remarquables mais modérément appréciés (Faucon Maltais, Quand la ville dort, Golden Eye). Dieu seul le sait, six ans plus tard, sera très similaire et supérieur, grâce à des personnages aux qualités individuelles plus et mieux développées. Le racisme aux couleurs de la bien-penseance d’époque est encore de la partie – du colonialisme franc serait moins accablant pour tout le monde. Les répétitions sont aussi visuelles et quasiment littérales, notamment les plans avec effets spéciaux ou sous l’eau. Les moments ouvertement régressifs permettent au mieux de nuancer l’ennui – la fameuse imitation simiesque (vue dans Alléluia de Du Welz). La fin est un peu aberrante dans l’absolu mais pas tellement relativement au film, donc on peut en apprécier le romanesque. (36)

Retour chez ma mère ** (France 2016) : Tout est bien mince dans cette affaire, mais les interprétations sont agréables. Si vous aimez Josiane Balasko, c’est à ne pas rater. Sinon, vous pourrez trouver Mathilde Seigner dans un rôle intéressant et découvrir Jérôme Commandeur en loser amusant. Alexandra Lamy est dans une composition très similaire à celle pour Tout le monde debout, mais handicapée plus encore que les autres par les faiblesses de l’écriture. Gentil et aimable, mais souffre d’un scénario oublieux (où est passé l’amour de 20 ans ?) – sa vulgarité docile passe déjà, il y avait de quoi faire un ‘bon film moyen’. (44)

Les aventuriers * (France 1967) : Venturo-Delon réunis sous la direction de Robert Enrico. Décousu, manque de vitamines. Humour et exploits physiques foireux ou mal digérés. Impression d’un film encore en chantier. Dommage que tout ne soit pas au niveau de la dernière séquence sur le bateau avec Reggiani ou de la fin au Fort Boyard. (42)

Des gens sans importance *** (France 1956) : Simple, triste et surtout réaliste. Attentif aux métiers et aux conditions de l’existence. Comme du Maupassant quand il a perdu toute envie de rire. Réalisé par Henri Verneuil, qui a fourni beaucoup de films bons ou valables m’ayant laissé mitigé (sauf le Singe en hiver qui m’a déplut). Évoque l’avortement clandestin. (76)

Les nuits de Dracula * (Espagne 1970) : Film d’exploitation un jeu ‘arts et essai’ (Cuadecuc est basé sur lui)et surtout bien plombant. Ressemble à du théâtre, avec décors naturels parfois sérieusement mis à profit. Ringard et encéphalogramme plat malgré tous ses efforts pour produire de gros effets et donner dans le cérémonieux. L’esthétique est tout ce qui peut le tirer vers le haut mais les ‘trous’ sont colossaux et les moyens manquent certainement. Les interprètes sont abaissés (ou déjà rendus) au niveau de ceux des plus épiques de Jean Rollin, Christopher Lee lui-même livre une performance désolante. Les ajouts au fil général voire au roman (scrupuleusement respecté dans l’ensemble et ‘sur le papier’, sauts mis à part) ne servent à rien, Kinski en dément particulièrement – en plus ils sont incohérents ou fumeux même isolés. (38)

Les félins ** (France 1964) : Delon rencontre Jane Fonda. Suave et ennuyeux. Histoire minimaliste et négligée, dialogues et interprétations lourdingues. Techniquement haut-de-gamme. Si j’étais un peu moins cinéphile et obstiné j’aurais abandonné à la moitié. Les adulateurs de La Dolce Vita s’y retrouveront peut-être. (36)

Time Out ** (USA 2011) : Bon film SF ‘de masse’ mais spécialisé, comme Oblivion. Le concept est plus fort que l’exécution. Les appréciations, exclusivement critiques, sont orientées à gauche (le maintien de l’ordre est au service de l’injustice, ceux qui concentrent les richesses sont les vrais voleurs) mais aussi plus ouvertes (la régulation sert à protéger les pré-carrés, contrôler les entrées et garanties pour les présents à bord ; le bandit/mafieux ne vole que les pauvres et évite ainsi d’attirer les foudres du système ; l’augmentation du coût de la vie sert à mater les foules).

Bons fachos new look au service des vils capitalistes, les gardiens du temps sont les vigiles de cet ordre inique. Un retournement de Murphy serait décisif (comme celui de ces ‘populistes de droite’ d’après beaucoup de marxistes/populistes de gauche). Cet égoïste blasé est incorruptible à la fois par conviction et par défaut ; un robot law and order amélioré, peut-être seulement par la fonction – il a trop investi pour lâcher l’affaire, peu importe son odeur.

Le film offre le terrain pour un développement en mini-série, avec des épisodes consacrés à plusieurs points ou personnages ; en l’état, que de pistes ou grandes lignes – et un film d’action efficace (de suspense aussi). Sauf qu’en laissant en plan les idées, la position aussi reste basse : comme d’autres blockbusters vaguement corrosifs, In Time prétend parler peuple, ne fait qu’embrasser la démagogie et s’arrêter à temps (avant que tout ne devienne trop sombre, ou qu’une révolution capote). God Bless America osait regarder les contradictions de ses héros et l’intégrité immonde du ‘mal’ – In Time se prononce pour les siens mais se garde bien de leur indiquer une voie ou de montrer les suites de l’insurrection. (56)

Négociateur ** (USA 1998) : Banal, fait son job quoique prévisible (surtout qu’il préfère la transparence). Casting exploité superficiellement mais adroitement, avec des gueules qui doivent être celles de l’emploi ou quasiment. (48)

Mercuriales * (France 2014) : Un film à la con à voir en accéléré – je n’ai pas pu car Arte respecte sa marchandise. Des femmes qui déblatèrent leurs trucs, ça fait inquisition d’auteur à l’écoute des gens du réel. Le fil narratif est plus fantaisiste mais tellement light et poseur que c’est à se demander s’il est là autrement que par hasard ou concocté à l’arrache. L’emballage est plus propre et significatif. Les moments de garderie finissent par être drôles (ceux avec enfants mais les autres encore plus). Bien sûr le film ne rate aucune occasion de racoler. Que de banalités quand il ose exprimer quelque chose, que de branlette et d’opportunisme sur l’intégralité. Rien qui vaille sérieusement le coup. Sauf peut-être ce tocard blanc musulman depuis un an, auquel il faut reconnaître un peu de raison et de lucidité contrairement aux quelques mecs blacks aux baratins voire philosophies déplorables. Concentré sur deux filles en deuxième partie. (26)

Expendables : Unité spéciale ** (USA 2010) : Met un peu de temps à se lancer, puis envoie du lourd en commençant par un feu d’artifice sur le port. Beaucoup d’humour et de références qui peuvent se déduire/deviner. Tient ses promesses, en restant classique et superficiel à Rourke près. Potables à bons dialogues pour son genre. Si vous voulez mieux, voyez John Rambo. (56)

Trois hommes et un couffin * (France 1985) : Sur cette paternité rénovée attelée, de gré ou par hasard (pas de force ici !) à changer les couches et apprendre le lexique des couches et biberons. Avec des intrigues de mâles parisiens, jeunes ou plus mûrs, souvent des individualistes – le tout boosté par la proximité de la police. Extraordinairement mou. Direction d’acteurs, personnages et/ou acteurs entre le correct et l’affreux. Scénario complètement ‘pété’ et évanescent. (28)

Non-Stop *** (USA 2014) : Efficace et percutant, à défaut d’être parfaitement crédible. (66)

La présidente ** (France 1938) : Souvent saoulant de lourdeur guillerette, de braillages (on ne comprend pas toujours ce que prononcent certaines femmes euphoriques) et de ‘bons mots’. La meilleure partie se passe au palais du ministre, avec sa cohorte de larbins. Par Fernand Rivers, réalisateur du Maître de forges (avec Gaby Morlay) et de Bonne chance (avec Guitry). (46)

Dabba/ The Lunchbox * (Inde 2013) : Pleurnicherie molle avec des gens chiants régulièrement accablés par des cons. ‘Oh le monde a changé, personne ne vous laisse s’asseoir dans le bus’. L’Inde s’américanise et ses moyens-moyens découvrent les petits problèmes existentiels au ménage et au bureau. Gentil dans tous les sens quand même. Insipide une trentaine de minutes, plus efficace ensuite – jusqu’au faux départ à partir de quoi le film hésite entre boucler le principal et s’éterniser. (38)

Les combattants ** (France 2014) : Histoire plus attrayante que convaincante. Doit beaucoup à Haenel (souvent antagoniste avec raison), sans quoi il serait juste banal et monotone. Dialogues faux avec certains personnages. Fin regrettable avec son écriture douteuse. Lebghil est drôle. Ambiance incestueuse autour du garçon. (58)

L’olivier ** (Espagne 2016) : Une des rares fois où Paul Laverty signe un scénario en-dehors de ses collaborations avec Ken Loach. La fin est décevante sur tous les plans (politique, ‘pratique’, narratif) sauf peut-être sentimental. Efficace bien que finalement trivial et superficiel, son courage comme sa sensibilité s’amollissant progressivement – seule l’urgence aura rendu la machine fonctionnelle. Bon voire charmant sur tous les aspects secondaires ou d’emballage. (56)

Vol 93 ** (USA 2006) : Une des plus fameuses représentations des attentats du 11 septembre 2001, focalisé sur le quatrième vol, le seul à s’être échoué avant sa cible présumée. Équivaut à un docu-fiction (ou aspirant) en se reposant sur les appels des passagers pendant l’attaque et, pour les scènes terrestres depuis le centre d’observation, sur les rapports officiels. Cette dernière partie relève davantage de la pure fiction, surtout depuis qu’on sait que la version du moment s’est avérée fausse (les autorités n’auraient identifié ce 4e vol détourné qu’au moment du crash). Le film est une réussite propre, percutante, sans mièvrerie, opinion ou morale déplacée. La panique et les tentatives d’organisation sont réalistes tout en restant à l’honneur des protagonistes malgré eux. En contrepartie le film n’apporte pas d’éclairage ou d’approfondissement sérieux. Il met simplement des images (normales) sur des faits qui à l’époque ne pouvaient en avoir. (58)

Scènes de crimes ** (France 2000) : Du vaseux à la française. Policier cherchant la modernité, y parvenant, mais paraissant d’autant plus démonstratif et ringard aujourd’hui. C’est déjà plus intéressant que les séries télé démoulées à la chaîne à l’époque (et qui faisaient les meilleurs scores hors des gros événements), mais finalement pas plus concluant ni agréable – et puis trop lourd et mou, sans les vertus d’un bête téléfilm qui doit davantage faire parler et s’entrechoquer ses personnages. Quelques aperçus bien glauques atténués par l’ambiance morne. Acteurs convaincants sauf les quelques-uns aux rôles plus voyeurs ou excentriques, dont les performances sont seulement efficaces. Serge Riaboukine en curé, après La Tour Montparnasse, c’est dur à avaler. (44)

Avis de mistral * (France 2014) : Second film de Rose Bosch qui s’était auparavant illustrée par La Rafle. Ramassis de clichés ringards dans les dialogues, l’humour, les caractérisations. Acteurs investis mais tout est trop niaiseux, prévisible et répétitif. Par contre les guest font de la peine – pauvre film qui balance tout et ne sait rien produire de décent. La crise d’aristo réprimée de Charlotte de Turckheim l’emmène trop loin. Aucun intérêt, difficile à suivre encore passé une demi-heure. (16)

Le baiser mortel du dragon ** (France 2001) : Film d’action extrêmement efficace produit par Besson et suivant sa recette classique. Des bagarres rocambolesques, un déluge de violence et même un peu de gore. Pas crédible mais on s’en fout ; dommage que la vraisemblance soit aussi bafouée en quelques occasions où Jet Li et sa ou son partenaire sont trop naïfs (comme lors du retour à l’orphelinat). D’où la chute du dernier tiers. (58)

La chute de la maison Blanche * (USA 2013) : Décevant par rapport à sa suite La chute de Londres, qui allait plus loin et cognait sur davantage de monde. Met du temps à décoller puis devient insipide après la libération de la ministre ou secrétaire d’État. Gentiment efficace en moyenne, sauvé par son outrance. Equalizer du même Fuqua sorti l’an suivant est deux fois meilleur. (28)

Pour quelques dinars de plus ** (Jordanie 2017) : Vu sur le site d’arte. Les scènes hors de la prison ou à l’écart du protagoniste et du mentor à moustache sont d’un moindre (voire médiocre) intérêt. Scénario ‘poussif’ d’où un décrochage inéluctable. Heureusement court et clair. (46)

Jeux de pouvoir *** (USA 2009) : Un thriller qui ne pourrait avoir pour cadre que le monde anglo-saxon, sans quoi il aurait vraiment trop l’air d’une fiction. Encore un film très réussi de Kevin Macdonald (Le dernier roi d’Écosse, La Mort suspendue), avec un scénario efficace, des rebondissements forts sans rien d’invraisemblable.

/ !!SPOILER !!/La fin est frustrante mais intéressante car l’entreprise ‘maléfique’ ne sera pas punie bien que la justice et la vérité soient établies. /!!SPOILER !!/ (72)

L’aigle de la neuvième légion *** (USA 2011) : Excellentes écriture et incarnation. Les clichés sont présents mais seulement comme ingrédients, pas comme piliers ou ‘buts’. La relation entre les deux protagonistes semble amoureuse, surtout ou du moins plus consciemment depuis le personnage de Jamie Bell (dont la crise la plus violente survient alors que son vrai maître/faux esclave a été pris en flagrant délit de flirt avec les femmes du village). Le scénario est plus scrupuleux que spectaculaire – même si comme l’ensemble des films situés dans l’Antiquité celui-ci cumule les fautes ou anachronismes. Le dernier plan est un peu trop léger même s’il vient couronner les sous-entendus. Du même réalisateur que le précédent – à ce stade je peux le considérer comme faisant presque certainement partie du haut du panier. (76)

Robot Monster * (USA 1953) : Un nanar déclaré « pire de la SF des années 1950 avec Plan 9 ». S’avère à la hauteur de sa réputation, plus explicitement que son concurrent. Tout y est régressif, bâclé, outrancier et absurde. Les extraterrestres sont deux, sous des costumes de gorilles avec un casque ; la petite famille est supposée constituer les restes de l’Humanité, les arguments pour le soutenir sont aberrants. C’est court mais trop débile pour être avalé en une fois, en tout cas pour moi. (22)

Expendables 2 : unité spéciale ** (USA 2012) : Vu à la télé, où il m’a semblé étrangement court (bien que la durée officielle soit la même que le premier, le problème pourrait être objectif : 1h43 effectivement entre la première et la dernière minute, mais pubs inclus). Efficace mais pas bien remuant. Plus sérieux, ‘mature’ que son prédécesseur, avec moins de gaudriole, mais encore de l’humour et de belles répliques ; peu d’accroches aussi, moins d’explosions, etc. Toujours un film d’action honnête mais le plus sympathique est côté casting (Stallone et Statham surtout, Schwarzenegger légèrement) ; les nouveaux venus apportent peu (Jet Li et, quand même, Chuck Norris – il n’en reste pas grand chose). J’aurais dit que des numéros de cabotins étaient préférables, si Van Damme n’en commettait pas un qui ne relève (ni n’abaisse) spécialement le niveau. Le complément de titre en VF ne sert à rien sauf à enlaidir. VF de JCVD irrecevable. (52)

Tirez sur le pianiste ** (France 1960 ) : Second long de Truffaut (entre Les 400 coups et Jules & Jim) sorte de film noir léger et sentimental, avec Aznavour. Torpille de l’intérieur le cinéma de gangsters pour en faire un truc de poètes urbains d’une époque ou d’un monde sans (grands) malaises. Affecté par le syndrome étrange concernant cet artiste : on s’obstine à y voir ce qui ne semble pas lui appartenir ou le définir – et ne lâche pas l’affaire, pendant que lui s’applique, sans s’exalter. Ici il est supposé être un artiste sensible et une sorte de tombeur (avec modération) ; il n’est parfaitement cohérent qu’en timide. Mais comme le reste du casting (et de ses décalages), cet acteur est convaincant. Scénario bordélique amalgamant deux facettes (polar et sentimental) souvent rigoureusement séparées. Des joliesses dans la mise en scène, des ratés dans le son. Dialogues ‘très écrits’ en rafales (merci au roman original) et collection de musiques de bar. (54)

M.A.S.H. * (USA 1970) : Des Bidasses avec une grosse portée politique. Sûrement innovant et impertinent en son temps. Sauf peut-être avec le suicidaire, pas drôle un quart de seconde (je préfère radicalement la 7e compagnie). Trop lourdingue quand il pourrait le devenir (avec Margareth notamment), occasionnellement répugnant. Ce film était certainement subversif pour l’institution et la foi militaire, il sert avant tout la mesquinerie troupière – la façon dont les cibles sont humiliées, la fierté stupide des malins du groupe et de la petite hiérarchie. Il n’est finalement qu’un film de connard au rythme et aux sketches laborieux (match interminable), plutôt qu’une œuvre courageuse ou honorant ses engagements. Et un simple film de lâche, primaire au pire degré, bête comme tant d’autres dans son genre qu’il est censé transcender, méchant contrairement à eux. Vu en VF sur arte de nuit. Sans doute un inspirateur des ZAZ. (24)

Hamburger Film Sandwich * (USA 1977) : Tourné par John Landis et produit par les ZAZ. Film à sketches, succession de bande-annonces, extraits de films ou émissions. Les inventions essentiellement parodiques finissent par plomber l’ambiance (la séquence arts-martiaux est beaucoup trop longue), celles relatives aux affaires sexuelles sont généralement plus efficaces (y compris le touchorama !). A manifestement inspiré Les Nuls ; la publicité du jeu de société sur la politique pourrie (‘Scott Free’ aka ‘Les doigts dans le nez’) sera reprise par Les Inconnus. De Landis j’avais peu apprécié Les Blues Brothers, davantage aimé Le Loup-garou de Londres. (42)

Ligne de crédit * (Géorgie 2014) : Tourné après la vague de saisies immobilières (subies par 14% des familles géorgiennes entre 2009 et 2013). N’avance à rien – dans tous les sens où l’expression peut s’entendre. Humour et style patapoufs. Vernis lisse et parfois pétillant au résultat neutre et aseptisé. (28)

Monstres Academy ** (USA 2013) : Un préquel de Monstres & Cie totalement accessible sans lui. Simple sur le fond, laisse remonter les vieilles mécaniques ou leçons à quelques instants ; efficace, avec sa part de surprises. De belles variétés de monstres. Pas grand chose de potentiellement ‘culte’ mais tout est très bon. (72)

Les nouvelles aventures d’Aladdin * (France 2015) : Alignement de moments de solitude. Déplorable. Seule l’intro où les deux compères finissent Père Noël est vaguement potable, en principe ; la transformation d’Eric Judor est le seul moment un peu drôle que j’ai relevé. La plupart des acteurs sont nuls ou indifférents. Les gags sont misérables, l’humour essaie de surfer sur de vieux trucs et l’esprit Canal (type Astérix mission Cléopâtre), multiplie anachronismes et références éculées (il y aura ‘Je suis ton père’). Le niveau est au plus bas, la façon d’insister sur la nécessité d’un parti friqué pour la fille est déplorable, car il n’y a que ça – Michel Blanc lui-même ne sert qu’à le répéter (le film repose de toutes façons sur une poignée de running gag déplorables – « la princesse elle est dégueulasse » par exemple). Les sentences cyniques sont misérables, le casting et les personnages ne sont pas assortis et ne le seraient même pas si ce cynisme était un peu ‘nourri’ – sinon le cynisme de démouler de la merde tranquillement et la laisser se faire vendre. Un film débile pour les gosses achetés par la présence de Kev Adams – on ne devrait pas tant en parler. Les passages musicaux étaient ringards quinze ans avant la sortie. Retour au réel et final complètement débiles et bâclés. (18)

Des gens comme les autres/ Ordinary People ** (USA 19) : Robert Redford, se mettait à la réalisation ; plus tard, il signera l’excellent Et au milieu coule une rivière. Celui-ci n’a pas la même ampleur. Focus sur la psychologie d’un trio familial après la mort d’un des fils – assez concluant sur ce plan là. Plutôt bavard. (62)

Fever * (France 2015) : Variation autour de « la banalité du mal » et du cas déjà traité par Hitchcock dans sa Corde. Un film pressé, éparpillé, démonstratif et quand même confus ou hésitant. À moins qu’il soit simplement superficiel. Où souhaite-t-on en venir ? Le meurtre est dans le sang ? Ou bien des aspects plus intimes et triviaux sont le véritable cœur du sujet ? Le raccrochage à la Shoah est opportuniste ou du moins bien vaseux (il faut la déportation sous la Franche de Vichy pour parvenir à heurter des cœurs froids ou corrompus ?). La culpabilité des deux tueurs crypto-homos paraît souvent bien légèrement traitée, avec l’exubérance pour pallier. Il en va de même pour l’orgueil ado, ou concernant la fantaisie de liberté totale du prédateur (avec la notion de « hasard » pour ‘justifier’ ses décisions). Que de déclarations et quelques illustrations, puis tout est suspendu. De nombreuses scènes de vie et de groupe ne servent à rien, ou seulement à déboucher sur une grosse esquisse d’états d’âmes. Certains rôles féminins sont atrocement joués, mais de ce côté on porte aussi beaucoup de sous-entendus bouleversant la lecture du film (les raisons de la rousse, le déni de la prof). L’ambiance relève de la ‘petite féérie’ anxiogène quand elle ne renvoie pas simplement au film français lymphatique enlaçant des existences de lettrés bourgeois affiliés au monde de l’éducation. (38)

Hondo l’homme du désert ** (USA 1953) : Western bien mielleux avec John Wayne et des indiens pas très Charlie avec lui et les autres blancs. Pour eux comme pour les autres le lonesome cow-boy tient sa parole. Parfaitement regardable, parfaitement dispensable. (48)

Holy Lola ** (France 2004) : Centré sur un couple d’adoptants en vadrouille, plus intéressant pour la présence au Cambodge (mais pas pour l’incarner ou le fouiller – même en appuyant si fort sur les indices de corruption). Les autres adoptants ou aspirants sont souvent cons, Gamblin passe entre les gouttes, Isabelle Carré campe une femme et mère insupportable. Tavernier semble complaisant envers eux ; envers leur niaiserie, leurs aveuglements, leur hypocrisie (comme lorsqu’il fait cette promesse de chercher les parents biologiques de la gamine ; connard, fais-le maintenant, au lieu de le réserver à ton intimité spirituelle, où elle restera bien au chaud jusqu’à ce qu’elle y moisisse bien au froid). Comme à son habitude le réalisateur est documenté sur la situation et sa mise en scène a pour but de nous immerger – cette fois elle est moins inquisitrice. L’indulgence et la sympathie apparentes pour les protagonistes viennent peut-être davantage de ces ‘moins’ et d’une bienveillance a-priori que d’une démarche active en leur faveur. J’ai eu du mal à m’intéresser à ce parcours, étant écœuré par les personnages et pas captivé par leur sort. Mettre le focus sur leur expérience n’était pas le choix le plus judicieux pour en faire un film riche, en revanche il devrait largement trouver écho grâce à ce biais. La mise en scène est efficace pour cela, déplorable pour un spectateur indifférent. Il s’agit plus d’une vidéo ‘sur le vif’, d’un reportage ou film personnel, que d’une quelconque sorte de docu-fiction. Enfin c’est sans humour, sauf celui des personnages quand ils sont méchants ou avinés. (46)

Bob l’éponge le film : Un héros sort de l’eau *** (USA 2015) : Second film Bob l’éponge. On pouvait s’attendre à peu de choses ; il fait honneur à la série et à son prédécesseur, certes sans se donner aucune chance d’être considéré au sérieux, comparé aux pontes de l’animation de l’époque ou même de la comédie. Par rapport au Squarepants de 2004, cet opus est plus simple et bourrin, suit des idées faciles. Il est plus varié et dément a-priori, mais surtout plus décousu voire bâclé, alors que le premier portait son délire avec une certaine rigueur. La cohérence est donc définitivement abandonnée, en revanche les effets spéciaux sont améliorés, les pesanteurs conventionnelles sont moindres (et les mochetés flagrantes aussi – comme la princesse), le rythme est bien mieux géré (on ne laisse pas certains délires ou des étrangetés ‘solo’ grignoter trop de secondes). Tous les éventuels défauts de structure, de tenue, de vraisemblance, au lieu de plomber la séance semblent plutôt des sacrifices nécessaires à son efficacité. De nombreux moments sont vraiment drôles et positivement perchés, comme l’intervention du surveillant interstellaire. Quelques détails mignons (la lecture aux mouettes par le pirate, la métamorphose de Sandy). Les VF sont partiellement décevantes, la nouvelle voix de Carlos sans être lamentable ne peut rivaliser avec la normale (la miraculeuse signature d’Henri Courseaux). C’est donc un film d’action comique, un film d’animation comique efficace ; un film pour gosses peut-être trop fou ; le dessin animé de Dumb & Dumber enfants (avec la voix française de Harry Dumber pour le dauphin à cape). À tester si vous aimez les films ouvertement et joyeusement crétins. (66)

Le syndrome chinois ** (USA 1979) : Film anti-nucléaire (ne le voyez pas comme un ‘film catastrophe’ au sens classique). Au niveau du scénario et des protagonistes surjoue la noirceur, l’émotion et la tension plus (vite) qu’elles ne s’incarnent. Se veut réaliste et conscient des filtres médiatiques, y arrive plutôt bien quoiqu’en restant dans une vue immédiate (celle de la télé et de ses faussetés). Côté Lumet soft ou aspirant, mais plus direct et transparent, donc plus efficace au niveau militant ou propagandiste. Pointe la corruption. Michael Douglas est co-producteur et au 3e rôle. Le début avec le reportage ressemble à une comédie qui ne se donnerait pas encore pour telle. (48)

Midi gare centrale / Union Station ** (USA 1950) : Policier de l’époque du film noir. Jolis passages dans les souterrains malgré un budget apparent léger. Un mec se fait écraser par un troupeau de vaches agitées – leur course est même diffusée en accéléré. Pas grand chose à signaler sinon. (48)

Appel inconnu *** (Espagne 2016) : Avec Luis Tosar, l’antihéros de Malveillance, gueule de l’emploi pour les thrillers ou films d’horreur venus d’Espagne. Plus grande force émotionnelle que Phone Game. Efficace mais un peu trivial finalement. DTV en France et en Allemagne. Vu sur M6. (64)

Seule contre la mafia *** (Italie 1970) : Une jeune fille/adolescente face à la mafia provinciale sicilienne. Serait basé sur l’histoire de Franca Viola survenue la décennie précédente. Axé sur les relations – une histoire de sentiments, besoins et passions, de pouvoirs personnels et d’ego avant d’être un film politique (loin de Ken Loach généralement dans ce filtre social exclusif). Dans les représentations, l’incarnation d’un ordre social vaut mieux que les démonstrations à son sujet (si informatives ou fermement engagées soient-elles).

Cru, sensible et positivement lourd, sans avoir besoin de tout dire ou de montrer à rallonge (laisse deviner les détours qu’utilisent les personnes, laisse voir la façon pathétique et parfois comique dont ils fuient la vérité trop brûlante, compromettante ou humiliante). La lâcheté du père dépasse le raisonnable – mettre en avant son impuissance et sa pauvreté apparaît finalement comme une justification pour sa mesquinerie ; ensuite il se tourne vite contre son enfant.

Le réalisateur, Damiano Damiani, est connu pour El Chuncho et Amityville 2 ; ce film-ci est quasi inconnu/oublié hors d’Italie, je l’ai vu grâce à France3. Musique d’Ennio Morricone. (76)

Pour 100 briques t’as plus rien ** (France 1982) : Vu une fois enfant, j’en avais de vagues souvenirs endormis. Mise en scène tranquille de Molinaro. De la nudité (mixte) au début. Un soupçon d’angoisse plane sur la prise d’otage et empêche la décontraction exagérée de tout planter (celle d’Anémone est bigger than life même avec son anecdote). Cette angoisse est celle de perdre, ou de rater une vie meilleure pour retourner sur la pente de la lose ou de l’ennui. Bonne comédie, personnages aimables (sauf le petit bourge, insignifiant, parmi les six otages). Analogue aux fantasmes de victoire au Loto. La première moitié, cynique, est un peu meilleure que la seconde, avec sa corruption joyeuse. Le duo Jugnot/Auteuil fonctionne bien, mais pris seuls ils sont encore meilleurs. (56)

James Bond 007 contre Dr.No ** (UK 1962) : Le premier James Bond. Je l’ai davantage aimé qu’Au Service de sa Majesté et Bons Baisers de Russie, de la même décennie. La maestria de James Bond et dans une moindre mesure sa puissance d’attraction m’ont parues grotesques. C’est probablement pourquoi il y a dans cet opus assez d’humour (mais léger lui aussi) pour se passer d’une parodie. Efficace sans être trépidant, élégant sans être toujours dégoulinant de fric (le bureau du supérieur de l’agent 007 est plus proche d’un tournage de Mocky que d’un blockbuster). Quand même bien mou sur la fin. (54)

Margin Call *** (USA 2011) : Fait directement référence à la crise de 2008 et son départ depuis Goldman Sachs, sans rien citer, sauf l’année. Pédagogique, ne vaut pas un documentaire rigoureux et passant en revue l’ensemble du processus (sans parler des causes précises), car il est axé prioritairement sur l’éthique. Quelques répliques un peu abusives et des « ça va être moches » trop nombreux. Casting impeccable, réalisation parfaitement propre et directe, sans effets hors-sujets ni grandes manières (sans épique comme dans Wall Street de Stone). Les demeurés devraient cesser de reprocher à ce film de ne pas être un thriller – mais ils risqueraient de désenfler leur connerie, alors qu’ils persévèrent ! En revanche, des gens décents pourront décemment s’ennuyer devant Margin Call – qui offre peu de ‘valeur ajoutée’ à son sujet. (68)

Nous trois ou rien ** (France 2013) : Mixe la comédie, le sentimental avec l’idéalisme et le politique. Nettement plus français qu’iranien en esprit, style, dès la première partie située en Iran. L’humour au départ est assez proche de celui d’Astier, qui joue le roi d’Iran éjecté à la révolution islamiste de 1979. La leçon de vivre-ensemble est sans excès de niaiserie, sauf avec les petites envolées d’instit bienveillante et laïcarde de Fereshteh (la femme du couple résistant) – sa diapo sur les MST. Dans la deuxième moitié, le couple a une fonction sociale positive dans une société multiculturelle et multiraciale à l’intérieur de la France – ils s’efforcent d’en faire une sorte d’enclave prospère et réconciliée, au lieu d’un ghetto moisi. Pas de culpabilisation du pays ou des locaux (sauf une scène un peu planquée avec la police) – ils ne sont simplement pas dans l’équation (sauf quelques-uns, peut-être venu de l’extérieur -la France française- comme la fille de l’association, ou le directeur). Montre la difficulté à faire mûrir la population de ces quartiers, à éduquer les jeunes, les rendre conscients des opportunités et des responsabilités qui sont devant eux. Un peu trop dans la farce molle quand il s’agit de défendre et creuser le sujet, représenter l’ouverture du dialogue entre communautés (africaines et arabes). Les quelques jeunes dissidents scolaires sont gentils et médiocres (l’humour véhiculé via eux est minable, genre Debbouze en gardant la débilité et laissant de côté la chaleur fausse et répugnante), en mode Les Kaira plus politiquement correct. Mise en scène un peu trop euphorique et empathique pour pas grand chose, en renonçant à creuser ne serait-ce que les personnes. (52)

Mia Madre ** (Italie 2015) : Portraits séduisants a-priori mais vite parcourus – comme la mise en scène, les personnages manquent d’étoffes, leurs aléas symboliques sont communs. Convaincant en mode mineur. Prévisible, agréable, pertinent mais toujours vaguement, sans prendre de risque, sans griller ou exposer une sensibilité. La chambre du fils en 2001 parlait déjà du deuil, m’avait semblé plus mou et prudent (ce qu’on peut pourtant encore reprocher à Mia Madre). (62)

Le crépuscule des aigles ** (UK 1966) : Exclusivement côté allemand pendant la première guerre mondiale. Centré sur une compétition dans l’armée entre un aristocrate et un prolétaire en ascension, avec Ursula Andress en bonus au milieu. Par le réalisateur de La Tour infernale et Mort sur le Nil, John Guillermin. (58)

Coup de foudre à Notting Hill ** (UK 1999) : Un de ces contes de fées en version vraiment ‘actuelle’ puisque le prolétaire remplace la princesse. Un peu long mais plutôt bon. Mollement convaincant sur le versant comédie, sauf concernant le bon bouffon (coloc). Était enregistré dans ma BDD sur SC, manifestement confondu avec une autre de ces comédies romantiques. J’ai vu Dérapages incontrôlés -ado- du même réalisateur, ne l’ai pas enregistré car il ne m’en reste quasiment rien. Roger Mitchell n’a sorti que des films passés sous les radars par la suite. (58)

Dheepan ** (France 2015) : Exagérément attentiste sur les deux tiers, avant de virer au film d’action lourd. La Palme répondait au sujet et pas au résultat – comme souvent. Épilogue positif nébuleux – vraiment bête et compassé finalement. (48)

Thé et sympathie *** (USA 1956) : Un grand garçon sensible sous la coupe de la bienveillante Deborah Kerr. Style prude. Pas tant ‘en avance sur son temps’ (il est raccord avec ceux qui courent) qu’ouvert à la différence, tolérant et curieux. Fonctionne aux suggestions et à l’incertitude pour repousser les frontières (du convenable, de la morale pour les enfants, les familles et la vitrine sociale) sans devenir franchement scandaleux. Signé Minnelli, réalisateur d’Un Américain à Paris. (68)

Goldfinger ** (USA 1964) : Facilement le meilleur des quatre James Bond vus à ce jour (deux antérieurs à celui-ci également avec Connery et Au service de sa Majesté de cinq ans plus vieux). Bien que le début ne soit pas plus engageant et particulièrement ‘standard’ en tous points. Dans l’ensemble les moyens se font davantage sentir. Pas très politiquement correct (‘l’immunisée’ se fait rattraper dans les foins) – par contre, la tenue à l’hôtel manque de virilité. Probablement la moins bonne James Bond girl des quatre, car abuse en mettant le grappin sur cette gérante de barbies aviatrices (sans compter le final en couple et la victoire attribuée au réveil des « instincts maternels »). (62)

Dans la cour ** (France 2014) : Comédie dramatique douce, sentimentale. Dispensable mais agréable. Bons acteurs. Fin ‘dure’. (56)

La valse dans l’ombre *** (UK 1940) : Sur le conflit entre devoir (envers la profession, les nécessités sociales) et élans romanesques, sur ‘la bonne vie’ à mener ou rechercher. Fonctionne et séduit car ne s’en tient pas à l’échelle de la société – au niveau personnel aussi quelque chose de sacré s’est brisé. La tension est constante car la fêlure devrait finir par se voir et tout faire craquer – il suffirait que quelqu’un la reconnaisse – sans quoi ce serait un beau rêve, menacé de niaiserie. Ce film peut choquer car l’enfermement moral accable une partie et laisse l’autre quasi indemne ; pour lui, ce sera le souvenir romantique de sa jeunesse – il nous fera un bon mariage de raison. La limpidité et la platitude du personnage aussi peuvent choquer avec un peu de recul, car rien ne semble trop le remuer ni l’atteindre – sa participation à la guerre se fait manifestement dans le luxe, bien à l’écart. Le prince charmant est vraiment déplorable, mais sur la forme tout est bien lisse – et cette sérénité peut achever de séduire celle qui voyait en lui le moyen d’un accomplissement romantique, d’une ascension vers une vie d’ordre, de sécurité et de beautés. Visuellement le film est impeccable, avec des scènes très expressives et définitivement romanesques, comme celle finale où elle s’étourdit pour se donner du courage. (72)

Borsalino *** (France 1970) : Plus près du niveau américain que de la lose franchouillarde, même si Scorsese reste hors-de-portée. Le tandem fonctionne même si la distance entre les deux hommes est criante. (68)

The Expatriate ** (USA 2012) : Juste avant La chute de Londres et de la Maison-Blanche, Aaron Eckhart interprétait ici un McGyver de la CIA. Un complot et une chasse lancée contre lui va l’aider à se rapprocher de sa fille – et elle, à accepter ce géniteur qu’elle percevait jusqu’alors comme une sorte de Stan Smith (dans des proportions non cartoonesques). La découverte de la vraie nature héroïque de son père évoque La Totale, où une ménagère esseulée mais de bonne volonté se croit mariée à un fonctionnaire alors qu’il s’agit d’un agent secret. Un peu bordélique sur le plan géographique. J’ai apprécié, puis décroché suite à l’introduction de la fille du gouvernement (et aux révélations). Paraît trop long, se rattrape partiellement sur la fin grâce à l’ampleur de ses caricatures (les méchants notamment). (52)

Le grand soir ** (France 2012) : Réunion de Poelvoorde et Dupontel. Meilleur à partir du moment où Jean-Pierre perd son travail (trop basique et démonstratif avant). Montre bien la solitude de ces marginaux désespérés de secouer la société – et paraissant juste comme des égarés en crise ou des schizos mollassons, catégories proches d’eux d’ailleurs. Symptomatique aussi de la niaiserie gauchiste de bonne volonté, dégommant les symboles quotidiens de la société de consommation, comme s’ils étaient là seulement par et pour eux-mêmes (et naturellement sans avoir de projet viable en remplacement). Quelques bons gros moments de drôlerie et d’autres réussis (indépendamment de la validité de l’embryon de discours ou de la grogne derrière). Ce discours tend à abaisser le niveau, en rendant les gags prévisibles et certaines réparties ou issues presque décalées par rapport à la réalité du film (ce qui concerne les parents, leur « on se fait chier tout de même » comme s’ils étaient embourgeoisés et ronflants au plus haut niveau alors que la ‘chiantitude’ de leur vie ne vient pas de là, mais plutôt de leur âge, de leur situation géographique, de leur manque de passion(s) manifeste(s), etc). (52)

The Nice Guys *** (USA 2016) : Du ‘white’ Black Dynamite et de l’humour américain plus ‘divers’. Une bonne comédie policière et probablement ce qu’aurait dû être Deadpool. Vu en VF sur NRJ12, la voix de Russell Crowe est celle du doubleur de Stan Smith dans American Dad, ou bien une voie jumelle avec moins de grotesque dans l’intonation. (64)

Une famille syrienne ** (Belgique 2017) : Montre des gens ordinaires dans une situation de guerre ; ne montre pas les agresseurs, les partis, les enjeux rendant spécifique cet événement ; pourrait être n’importe quel conflit, au point où on peut se demander s’il y en a encore un. Seuls les rideaux, des cailloux, l’éventuelle sorte de thé ou ce genre de choses ancrent le film géographiquement. La notion de ‘film utile’ ou ‘nécessaire’ me semble donc usurpée, sauf à un niveau très générique où il s’agit d’exposer les dures conditions de vie non dans les tranchées ou autres théâtres spectaculaires, mais dans un immeuble cerclé par les mitrailleurs et sous les bombes. Partant de là nous avons un film ‘juste’ – ‘nécessaire’ serait beaucoup dire. La survie n’aide pas les personnages à s’éveiller sous nos yeux – c’est sans doute leur façon d’être exportable ou d’accéder à l’universel. (52)

Possessions *** (France 2012) : Habile à montrer le ressentiment des modestes ‘enfermés’ à proximité du luxe. Même s’il n’en est pas directement question, c’est une représentation des aliénés volontaires au crédit à la consommation. Par les prolos criards d’une part, par des déjà gavés d’une autre. Interprétations un peu douteuses, surtout au départ et concernant le couple de nantis. Un peu lourd à l’occasion, avec les publicités (comme dans La cérémonie de Chabrol) et pour souligner des états relationnels (Julie Depardieu lasse de son mari).

Représente correctement la part de la bêtise et de l’ignorance qui trouvent toujours à se renforcer dans le cheminement de gens comme les Caron – avec cette fierté déplacée ; ces querelles dans le couple, surtout de la part de madame incapable d’admettre que lui ne peut pas tout ; et lui, croyant à la force brute et à l’autorité, auxquelles il ne peut recourir, donc généralement s’écrase ou lâche l’affaire. Autant d’erreurs et de niaiseries qui auraient une autre coloration et surtout des incidences probablement moins graves dans une classe sociale supérieure ou un environnement plus éclairé. Le plus grand malheur c’est qu’hormis la passion du tuning de Bruno, le couple est dépendant des offres et consignes de l’extérieur, n’a pas l’opportunité d’aimer, d’agir ou de penser par et pour lui-même. (72)

Robin des bois **** (USA 1973) : Le dernier classique de la grande époque des studios Disney, sorti sept ans après la mort de Walt. Reprend des éléments de films passés (Marianne ressemble à Blanche-Neige). L’antagoniste principal est ridicule – un lion sans crinière ni légitimité. Les braves insultes se multiplient (« la dodue », « corniaud », « gros plein de soupe »). Même sous Disney, l’univers de Robin des Bois est encore relativement ‘anarchiste’. Dans le style : un voleur pour héros, son hédonisme, le travestissement avec on compagnon Petit Jean pour un braquage. Sur le fond : les hommes de pouvoir sont des crétins, il n’y a aucune sublimation même indirecte. Cependant, le pouvoir en tant que tel n’est in fine pas compromis – la réponse finale est l’appui d’un Ancien Régime à la cool, avec un roi lion puissant et probablement juste, l’Église pour appui et intermédiaire bienveillant avec le peuple (via le frère Tuck). Malgré son efficacité, le film est limité par son dessin vieillot (il est égal ou inférieur aux productions des vingt précédentes années, inférieur de loin à Cendrillon de 1950), les dialogues sont exagérément répétitif concernant ‘les taxes’ et il se termine un peu précipitamment – un épilogue plus consistant, une poursuite, seraient bienvenus. Ses qualités restent plus nombreuses : le contexte de l’Angleterre médiévale, les réussites comiques, les nombreux personnages secondaires charmants (le coq et Gertrude, le croco et le reste de la délégation hippopotamesque pour moi), les passages chantés agréables (même si pas ‘cultes’ comme ceux des Aristochats ou du Livre de la Jungle). (78)

Tron Legacy / Tron : L’héritage ** (USA 2010) : Visuellement très intéressant (même s’il se répète et fait du remplissage). Un méchant/flou a une très belle allure entre Bowie et le Joker (il plaira aussi aux fans de Marilyn Manson et Lady Gaga) ; dommage qu’il parle. Points déjà plus mitigés : les interprètes sont bien aimables et leur sort nous préoccupe sans troubler notre sérénité. Le film sait éviter l’ennui – ou le repousser si on est que peu concerné. Pour le reste, les compteurs sont à sec. Malgré ses lourdeurs et ses manières, c’est bien un film pour gosses – et encore, il prend les gosses pour des cons. Exemple pris dès le départ : Flynn ne cache pas son jeu au CA afin que le public pige bien qu’il est un brave à la cour des capitalistes. Le scénario est déplorable, assez pour pousser Quorra à un sacrifice débile – il faut bien créer des opportunités, grassement de préférence, peut-être par manque de temps ou de décision. Les surprises n’en sont jamais. Enfin concernant le héros : mettez ce genre d’acteurs dans la pub ou le clip. Heureusement lui et sa décontraction stupide sont noyés par les événements dès les retrouvailles avec le père – sauf que c’est là que le film se met à traîner. (54)

La Peau / La Pelle **** (Italie 1981) : Un point de vue cynique sur la libération à la fin de la seconde guerre mondiale, avec quelques excès et autres joyeusetés graphiques (la sirène à dîner, l’accident final). Dirigé par la réalisatrice de Portier de nuit qui s’avère bien plus virile et frondeuse que ses camarades. Bourrin, pas obscur dans ses propos – mais plein de détails. L’aviatrice américaine ressemble à Pfeiffer, surtout en circonstances mondaines. Le chef américain m’a fait penser à Ronald Reagan et il a été presque aussi cool (il n’a pas l’occasion de s’étaler) ! C’est à la fois ample, ambitieux et foncièrement artisanal, sans prétentions déplacées dans l’emballage comme dans le propos – une succession de longues séquences, presque un film à sketches, reliés élégamment. Le cinéma italien est définitivement meilleur pour traiter de la réalité crue que les cinémas français ou anglais. (78)

Safe Neighborhood / Better Watch Out ** (USA 2017) : Fonctionne sur ses idées et son programme plutôt que pour le suspense. Les personnages sont très réussis. Bonne représentation d’une ivresse d’ado mâle de type péteux nietzchéen. Une petite saloperie quasi pubère commence à comprendre la vie et à peine à y entrer – et croit pouvoir tout maîtriser. Le gamin a réfléchi à tout sauf à la crédibilité de ses actions – et pas prévu que les gens n’agissent pas seulement en fonction de ses plans. Mais il arrive à arranger les choses ; il a du talent, indéniablement. Néanmoins si lui et le film peuvent créer des scènes vraisemblables à la découverte, il paraît difficile de tromper au-delà ; cette légèreté m’a un peu gâchée la fin de séance. Le premier tiers pourrait également saouler à l’usure, jusqu’à la sortie du placard – prévisible comme l’ensemble des rebondissements. Le plaisir n’est pas gâché pour autant, l’humour est récurrent (merci aux parents) et le petit manège à la Funny Games junior est opérationnel. (62)

Tower of Evil / La Tour du diable ** (UK 1972) : Scooby-Doo légère empreinte hippie, forte ambiance et de belles idées visuelles, trop diffus, des petits côtés italiens – fulciens. Un peu slasher avant l’heure – au départ avec les jeunes. (62)

Le bossu de la morgue / El Jorobado de la morgue ** (Espagne 1973) : Beaux décors bucoliques et souterrains, petite histoire attractive (avec ses ingrédients romantique et son savant fou). Moultes chiures dans les raccords. La façon dont la doctoresse (mi-Schiappa mi-Dalida) cède est presqu’aussi grotesque que le simple fait qu’elle cède. La créature n’est pas à la hauteur de ses grognements. (58)

La bataille d’Alger *** (Italie 1966) : Quasi documentaire, moins lors des scènes strictement en langue arabe. Jeux très rigides, cette répression des acteurs a de bons effets dans le contexte. Mise en scène froide mais tonique, spécialement avant l’arrivée du colonel Mathieu. Point de vue équilibré mais forcément plus soucieux des brimades et du tragique du camp algérien. Le FLN et Ali La Pointe ne sont pas simplement ‘résistants’ : ils ont aussi une fibre théocratique, sont enclin à chasser le proxénète et les autres corruptions morales ou comportementales (malheureusement le film s’étend peu là-dessus). Ce qui n’a manifestement pas effrayé toute la gauche de l’époque, encore sous emprise des grands espoirs communistes. (72)

Where to invade next * (USA 2016) : Michael Moore à l’assaut de l’Europe ! L’armée américaine échoue systématiquement et envahit des pays innocents ; lui va envahir des pays prospères et chercher leurs grandes idées. Le paradis existe ailleurs, allons donc prendre ses recettes – à notre tour, nous en ferons la normalité. Les manipulations et omissions sont flagrantes – en Finlande par exemple, les écoliers n’ont pas de devoirs – c’est formidable, tenons-nous en-là. En France, une cantine quatre étoiles existe dans un coin de Normandie – c’est donc la généralité. Moore ne fait que nourrir ses fantasmes de socialiste hédoniste et trahit même une propension à l’autoritarisme, à la répression, via la tendresse pour la propagande de masse, l’unité à tout prix (dans l’éducation pour commencer) et le rappel aux ‘heures sombres’ de ‘notre’ Histoire. En bon communiste accompli mais aussi d’aujourd’hui, il semble raccord avec la chasse aux instincts de conservation individualistes et ethnocentriques – mais adule le culte du bien-être et souhaite une société de licences. Les panneaux en Allemagne renvoyant quotidiennement aux crimes nationaux passés sont une excellente idée selon lui, qu’il souhaite voir appliquée aux USA, pour rappeler les hauts faits de l’esclavage. La culpabilisation des écoliers serait souhaitable aussi – il ne faudrait pas que sous prétexte d’être nés plusieurs décennies après des mauvaises actions, les jeunes se sentent innocents. Comme chez les féministes pratiquant l’essentialisme à deux vitesses, l’Histoire et l’héritage ne sont là que pour (s’)accabler. (18)

La proie nue *** (USA 1966) : Un safari qui tourne mal, dans un contexte un peu flou – quelque part en Afrique, vraisemblablement près des colonies anglaises ; au XIXe siècle compte tenu de l’inspiration présumée (aventures de John Colter). De beaux moments silencieux en rafale. Quelques ajouts plus ‘documentaire animalier’ avec un grain pas ou moins mis à jour (ressortie récente en HD). Dommage qu’il n’y ait pas d’épilogue, ou simplement une fin complète. (74)

 .

Autres Mini-critiques : 9, 8, 7654321 + Mubi 4, 3, 21 + Courts 2, 1 + Mubi courts 2, 1

MINI-CRITIQUES 6

2 Nov

Port du désir ** (France 1955) : Avec Gabin (excellent) et Henri Vidal, à Marseille. Un film autour des milieux marginaux, du ‘small business’ garanti sans vertus bourgeoises. Passages au bordel, sans scènes explicites bien entendu, mais le vocabulaire et le cynisme constant compensent largement. De l’esprit (cru), pas de profondeur ni de direction dans le scénario ; côté pacotille. (52)

Merci pour le chocolat ** (2000) : Un Chabrol moyen, trois ans avant La fleur du mal, plus vicieux et du même niveau (plus saoulant aussi car trop désireux d’afficher et de choquer). Mouglalis joue une sorte de grande gamine futée, à la fois fragile et intrépide (le caractère de sa mère a dû largement forger cette apparence), ce qui donne un effet bizarre.

Son camarade Guillaume campe l’horrible abruti de service, un jeune type se montrant un peu réfractaire voire provocateur au début (lors du mariage), s’avérant incapable de discernement et de présence à tous niveaux ; vite ébranlé, forcément. Que ce personnage-là soit mis sur la touche est donc bien défendu, mais la façon dont la plupart s’évanouissent au fur et à mesure est moins évidente, ressemble davantage au résultat de lacunes de scénario.

L’évidence a éclatée, dès le début, semble-t-il. Dutronc est nonchalant sur le sujet ; les autres font semblant de rien trop savoir, qu’il n’y a là qu’un curieux concours de circonstance, une anecdote amusante au plus. Mais Mouglalis est bien là, en train de forcer l’édifice. Puis les soupçons sont balayés, le malaise se focalise ailleurs ; quoiqu’il arrive, la vérité sera derrière le personnage d’Huppert. Au fond c’était juste une énième variation autour de son aura de profonde névrosée – elle a réussi à se faire passer pour aimable pendant des années – et pendant la première demi-heure. (58) 

The Hole/ Le refuge ** (2001) : Côté satirique au début, concernant les rois du lycée, le milieu scolaire supérieur (et nanti), le conformisme et les groupes figés à l’université. Centré sur une ‘grosse’ invisible amie d’une espèce de INTJ sensible et mort de faim (‘friendzoné’).

Puis le jeu commence. Fondé sur une série de flash-back par rapport à un présent où les deux pré-cités sont survivants. Nous allons découvrir la vérité en même temps que la psychologue et les enquêteurs ; et surtout, pas simplement un nouveau points de vue, mais redécouvrir la réalité : on nous a menti sur les personnages, leurs relations, etc.

Film ‘ado’ accrocheur, plein d’effets de mise en scène superflus et tapageurs. Ne vaut pas The Faculty mais se montre plus téméraire. Avec deux acteurs qui seront très populaires dix ans plus tard : Desmond Harrington (grâce à la série Dexter) et surtout Keira Knightley. (62) 

Mauvaise graine ** (1934) : Premier film en tant que réalisateur de Billy Wilder (alors crédité pour une dizaine de scénarios), qui partage la casquette de réalisateur avec Alexandre Esway. Il quitte la France peu après et rejoint Hollywood où il entamera sa véritable carrière huit ans plus tard, en léguant la crème des comédies loufoques ou de mœurs de l’époque.

Apparition de Danielle Darrieux, au début de son ascension. Plusieurs têtes d’affiche sont assez médiocre, une autre partie du casting ne fait que passer pour cabotiner. Rythme efficace, style léger, scénario rempli et instable. Pas tourné dans des conditions théâtrales, d’où un relatif intérêt ‘documentaire’ concernant la vie à Paris en 1934, en tout cas celle des oisifs et des garagistes de luxe – avec une balade dans le sud de la France sur la fin. (48)

The Love Witch *** (2016) : Très inspiré des années 1970 – par la musique, l’esthétique (psychédélique ; les couleurs flashy ; etc), aussi dans son coté transgressif sombre et candide à la fois. Explore l’occulte et en cite de nombreux fétiches ou références – évoque la Wicca, l’arc-en-ciel (élément récurrent chez les anglo-saxons ; ‘somewhere over the rainbow’).

Les explications sur la sorcellerie, sur l’idéologie des ‘déesses primitives’, soutiennent une espèce de féminisme mystique. Les nymphos conquérantes ne sont pas des prédatrices absolues, vident voire tuent sans intention malveillante (sans grands états d’âmes pour l’autre non plus) ; c’est que les femmes qui doivent se faire aimer ainsi ! (même pas prendre le pouvoir, ce qui se produit pourtant).

Paradoxal (fumeux ?) mais beaucoup à raconter. Original mais se répète, n’évolue pas beaucoup – pour le scénario, les démonstrations (cultes, décollages ‘glamours’), les idées (rapports hommes-femmes, attentes et fantasmes respectifs). (68)

Manchester by the Sea ** (2016) : Assez typique du film soigné, très grave, sur des drames et vies de beaufs à la con. L’approche est pachydermique, l’instrumentalisation presque parodique (par exemple avec l’inconnu moralisateur dans la rue – ce qui rend la séance sympathique par le mauvais bout).

Les dehors sont raffinés, les méthodes conventionnelles, le fond vulgaire. Adagio (in G Minor) d’Albinoni est servi sur toute la nuit de l’incendie – et maintenu sur plusieurs scènes, y compris lorsqu’Affleck raconte cette nuit, avec sa façon crue.

La bêtise du personnage domine les autres aspects – sa dépression, son agressivité. Ce type continue à vivre alors qu’il en a perdu l’envie et peut-être ne s’en sent plus la légitimité. Nous observons une désintégration. Il y avait donc un terrain, mais les auteurs ont décidé de limiter leur perception à l’extérieur et aux interactions les plus turbulentes. L’ensemble des personnages féminins est bien débile aussi – une manifestation de la subjectivité de ce Lee ?

Sa résistance passive-agressive est le seul trait retenu – il faut dire qu’avant le drame révélé au bout des flash-back (et coupant le film en deux), c’était un sacré tocard. Par conséquent, peu importe les malheurs de ce type, lui et le film deviennent rapidement gonflants. Mis sous pression (en milieu de séance), il sera encore plus odieux ; un véritable abruti. (52) 

Fascination/Possessed *** (1931) : Joan Crawford en femme forte née chez les prolétaires, gravissant les échelons grâce à sa beauté et sa détermination – surtout grâce à la beauté, tant qu’il s’agit d’exister pour ses cibles ; ses ruses transparentes ne causent alors aucun dommage. L’essentiel du film se passe quelques années après son intégration éclair (lors de son arrivée à New York).

Belle fin. Dommage que l’écriture ne vise pas plus large ni profond.

Dans une courte scène, le potentiel ‘bienfaiteur’ de Crawford fait l’inspection de sa recrue, commente ce que dégagent les grands axes de son visage (bouche affectueuse, donc à cacher, etc). Dommage que le film ne multiplie pas ce genre d’exemples cyniques, concrets et ‘ludiques’ ; il fait plutôt partie de ces productions théâtrales très bavardes, pleines de joutes et de confrontations avec muselière.

Par Clarence Brown, réalisateur de Flesh and devil. Avec Clark Gable sans moustache. (74)

Non coupable *** (France 1947) : La revanche d’une crapule. Met du temps à décoller, peut-être surchargé, mais le personnage de Michel Simon, ses motivations et les dialogues sont très réussis. Troisième réussite d’Henri Decoin à me passer sous les yeux. Bon aussi en tant que film sur l’alcoolisme, la solitude, le dégoût et la médiocrité d’un individu. (72)

Contre-enquête *** (France 2007) : Bon thriller mais à proscrire aux amis de la subtilité. Les dégaines des trois pervers (dont un au passage éclair) sont bien marquées – c’est l’occasion de vérifier le talent de Jean-François Garreaud, étrangement crédible dans le costume d’un type bousillé depuis sa tendre enfance et légèrement retardé à l’arrivée. Dujardin finit par évoquer OSS 117 dans ses moments les plus raides.

Quelques répliques bien pittoresques, comme : « J’ai fait des conneries dans ma vie mais faudrait pas tout me foutre sur le dos » (le tueur de quatre enfants) et « Tu vas voir ce que ça fait de se la prendre dans le cul quand t’es pas d’accord » (à Laurent Lucas). (64)

Pension Mimosas *** (France 1935) : Sur la relation entre une mère de substitution et son fils, lors de retrouvailles après que celui-ci soit devenu un gigolo parisien. Petite apparition d’Arletty. Dialogues de qualité, style ‘droit au but’ et énergique. (74)

Les manèges humains ** (Canada 2013) : Une fille accrochée à sa caméra, initialement pour tourner un film professionnel, accumule les entrevues centrées sur la sexualité. Au milieu du film son excision est révélée. Hormis pour le voyeurisme, ce film ne sert et dit pas grand chose – mais évoque le fantasme de la vierge offerte. La confession donne le seul moment à retenir. Les réactions (des deux hommes impliqués) sont étirées sans gagner en valeur ou en profondeur. Sur le même sujet, voir Fleur du désert. (48)

Le domino vert ** (France 1935) : Tourné par Henri Decoin aux débuts de sa carrière et de sa collaboration (et relation) avec Danielle Darrieux. Produit avec une version allemande en simultané par Herbert Selpin. Très bavard, avance lentement ou pour pas grand chose et s’enlise dans la seconde moitié, mais au moins ‘parle’ franchement. (46)

Froid comme la mort ** (1986) : Film d’Arthur Penn ultra-kitsch, Dead of Winter pourra plaire aux adeptes de Brian De Palma et d’Hitchcock à ses heures les plus désinhibées. Réserve de beaux moments d’appels au secours désespérés et de paranoïa justifiée, mais aussi de face-à-face grotesques et d’horreur sans hémoglobine. Se prend facilement avec humour (l’encourage vu l’abondance de détails lourdingues), mais trop luxueux et raffiné pour un ‘nanar’ même de qualité. Final plus clairement dans la farce (et en allant au bout du grand-guignol), sans perdre en charme et en intensité. Dans un registre proche, voir aussi Dead Again et Témoin muet. (6)

Le diable dans la peau *** (France 2013) : Interpelle grâce à l’acteur principal (enfant/ado), un style très sombre et une certaine originalité. Trop jaloux de ses secrets pour se développer à bon escient. Peut plaire quand on a aimé les trois opus actuels de Laugier. Tourné en Corrèze, tout se passe à la campagne (sauf scènes dans le train). (64) 

Mud sur les rives du Mississippi *** (2013) : Meilleure expérience personnelle avec un film de Jeff Nichols, après avoir été très dubitatif face à Take Shelter puis Shotgun Stories (pas vu Midnight Special ni Loving sortis récemment). Vaut pour la forme, le fond est trivial et presque désuet, mais le rythme est efficace et la sensibilité vive. Peut devenir saoulant à force avec ses histoires d’amour déçues et les leçons de vie sur le sujet ; a trop peu à dire et ses personnages ne le prononcent pas assez bien. Casting excellent, enfilant des costumes sans complexité. (64)

Aux frontières des Indes *** (1959) : ‘Ordure cosmopolite’ rapidement spotted ! Elle a le statut d’antagoniste de braves sujets de la couronne britannique. Le méchant de service est un malpropre (et une fouine comme sa profession l’indique), mais il a tout de même droit à la parole. L’establishment britannique est clairement désigné lorsqu’on entonne l’air d’Eton Boat Song (que je connaissais grâce à sa parodie horrifique dans Society).

Les décors sont magnifiques, la narration et les répartitions efficaces ; le plus important (et éventuellement gênant, quoique cela semble peu relevé et pas au point de le pénaliser) c’est que nous avons à faire à un film de colon. Le moralisme est ‘cool’ mais jamais flexible au point d’être innocent.

Au-delà de cet aspect précis, le film diffuse en abondance des laïus bien-pensants, des réflexions très générales sur les relations humaines ou entre sexes – avec une certaine délicatesse dans la forme. Il a aussi un réel charme, capable de dissiper les résistances critiques et d’enchanter un public candide.

C’est un des premiers films ‘remarquables’ de Jack Lee Thompson, plus tard ‘director’ des Canons de Navarone, des Nerfs à vif première version et de deux suites dans la saga Planète des Singes. (68)

Domino * (France 1943) : De l’esprit, de l’humour, mais aussi de l’erreur de casting, en plus de celles en interne. Se dégonfle progressivement, les interprètes masculins perdant en crédibilité, la mise en scène peu vive ne colmatant rien. Bernard Blier apparaît dans un de ses premiers rôles. Adapté d’une pièce (éponyme) de Marcel Achard (1932). (42)

L’assassin est à l’écoute * (France 1948) : Vingt minutes au début dans la salle de radio, aussi grande qu’un plateau de jeu télé bien peuplé. Enquête le reste du temps. Scénario lourd et superficiel, cabotinage généralisé. Décousu. Certains dialogues complètement cons. Les pics de violence sont encore moins crédibles que les déguisements des deux malfrats vers la fin. Parfois, de jolis décors, ou avec un relatif intérêt ‘documentaire’. Les deux personnages féminins sont plus sympathiques. (34)

Le camion blanc ** (France 1943) : Road-movie sympathique mais pas lumineux. Typique des petites/moyennes productions ‘à gros tirage’ de l’époque, versant récréatif. Une histoire fondée sur quelques embrouilles et un truc insolite (ici, le camionneur sous le signe du destin). Quasiment aucune seconde sans parole. Acteurs connus ou récurrents de l’époque (comme François Périer, sept ans après Hôtel du nord). Mise en scène plate, rigide par défaut. (46) 

Cécile est morte ** (France 1944) : Adaptation réalisée par Maurice Tourneur (tourné entre La Main du Diable et Le Val d’enfer) du roman éponyme publié en 1942. Ponctuellement, voix-off de liseur du roman. Quelques monologues intérieurs du commissaire, dont l’interprète est dépourvu de charisme. Sympathique mais pas typique ni enrichissant pour l’univers Maigret. (56)

Le jour de la haine ** (Italie 1967) : Western mélo, surfant à plusieurs niveaux sur la popularité de Django et des ‘Il était une fois’ encore tout frais. Qualités de mise en scène et superbes décors, interprétations et ‘trucs’ proches du cartoon posé, dialogues cons. (56)

L’imposteur ** (USA 1944) : Signé Duvivier, film pompeux à forte fibre patriotique tourné aux Etats-Unis pendant la seconde guerre mondiale. Cite De Gaulle. Faible intérêt en-dehors de cette fonction et faible scénario ; pas beaucoup plus riche que Le Messager sorti onze ans avant où Gabin s’égarait aussi en ‘mission’ loin du sol français. Jolie intention avec cette conversion de l’ancien condamné à mort sans foi ni attachements ; mais que de bavardages et tout est contrit (d’où un Gabin ‘faux’ comme rarement). (46)

Antibirth * (USA 2016) : DTV tapageur avec sujets vulgaires et bons interprètes (les deux principales sont Chloe Sevigny, déjà vue chez Larry Clark et dans American Horror Story – et Natasha Lyonne, découverte pour ma part). ‘Carré’ et débraillé, axé ‘mauvais goût’ psychotique/psychédélique, conventionnel et sérieux dans son genre d’écumeur de poubelles. Potentiel évident. Divertissant et assez rigoureux à sa façon, mais mou en action comme en imagination et finalement débile dans le body horror et l’écriture. S’arrête au pire moment, en soulignant sa somme d’impuissances. Pour ceux qui se sont épris de Dremcatcher. (42) 

Capitaine sans peur ** (USA 1951) : Film de Raoul Wash (L’enfer est à lui, Le voleur de Bagdad) où Gregory Peck interprète le personnage Horatio Hornblower (héros né sous la plume du britannique Cecil Scott Foster), lui-même inspiré de l’amiral Thomas Cochrane. Démarre de façon prometteuse et s’englue rapidement dans les sentiments. La bataille à la fin ‘fait le job’ mais tout ce déroulement est très mécanique. Décevant en tant que film d’aventures, sans intérêt tout court. Délaisse les mystères et prend les personnalités par le bout ‘soap’ de la lorgnette. Reste la mise en scène et les décors, au bénéfice du plaisir fétichiste du cinéphile et du nostalgique/rêveur. (52)

Il était une forêt ** (France 2013) : Troisième film de Luc Jacquet, après La Marche de l’Empereur puis Le renard et l’enfant. Avec le botaniste Francis Hallé. Pédagogique, délicat, presque doté d’odeurs mystiques. Commentaires assez triviaux (hors-informatif) et écriture bien légère. Les ‘pousses’ artificielles sont envahissantes à en devenir laides. (58)

La garçonne *** (1936) : Adaptation homonoyme du roman (à ‘scandale’) de Victor Margueritte (1922). Sort après une version censurée (1923) ; une autre sortira en 1957. Une jeune fille (jouée par Marie Bell), qui a vécu jusqu’ici à la campagne chez sa tante est rappelée à Paris par ses parents et bientôt mariée. Elle rompt avec sa famille et un certain conventionnalisme, mais pas avec les loisirs de la ville ; elle se jette dans d’autres milieux parisiens et se développe socialement, monte son entreprise avec l’aide de l’entremetteuse jouée par Arletty.

Le film ne s’étale pas sur les côtés licencieux, ni trop tristes. Il contient les éléments ‘chocs’ du livre sur un mode très atténuée (ses nouvelles fréquentations, l’opium et la bisexualité). La mise en scène est assez elliptique. Quelquefois, un peu dans la déclamation, l’assertion empruntée (l’ouverture notamment) ; mollasson sur la fin et d’une théâtralité étouffante.

Sorti deux ans après l’instauration du code Hayes aux USA, le film est complaisant avec Monique, soutient son opposition aux mœurs bourgeoises, à l’intéressement des parents. Il devient doux voire confus, plutôt que ‘recadrer’ à partir du désir d’enfant et de la relative normalité acquise par la protagoniste.

Petit rôle d’Edith Piaf. (68)

En équilibre ** (2015) : Film sur le dépassement de calibre téléfilmique et gentillet. En mode ‘oui c’est possible – mais restons prudents, aérons-nous simplement’. Doucereux, futile, s’apprécie et s’oublie vite, sauf pour des instants ‘perçants’ (et complaisants). Les doublures sont visibles, les raccourcis et fautes de cohérence aussi. À voir pour le duo Cécile DeFrance/Bernie, tous les deux bien vieillis mais sur des chemins positifs. Dommage qu’une année de mise au point soit zappée ; c’est là qu’allait se passer le plus intéressant. Le film est tourné en Bretagne – une scène passe par les marais salants. (46)

Princesse Tam Tam * (France 1935) : Notable pour la participation de Joséphine Baker, qui chante à deux reprises. Rencontre de deux cultures : on fait difficilement plus niais. ‘L’époque’ ne doit pas être la seule raison, car elle n’a pas empêché les auteurs de cumuler les sous-entendus lubriques – ou souligner le cynisme en société (avec cette fausse distance critique typique des mondains hystériques).

Avec ou sans cela, c’est le cinéma français de l’époque – celui de la mauvaise pente – dans toute sa médiocrité mais en mettant le paquet (en termes de décors, de casting -avec sa guest- ; avec les éternelles intrigues romanesques guillerettes et mal embranchées ; ici l’exotisme en bonus).

Ni rythme ni fluidité, écriture paresseuse et bordélique, direction d’acteurs catastrophique ; souvent de jolis plans et quelques prises non-triviales (la rafale de coups de téléphone, le spectacle à la fin), mais aucune performance à retenir au détail, hors des parties musicales (au bar avec les Noirs). Les moyens sont là et pour le reste on ‘bourre’.

Dans le dernier plan, un âne dévore la couverture en papier d’un livre nommé ‘Civilisation’ – dans la joie et l’allégresse, loin des ‘snobs’. On est lo’. (28) 

Coherence *** (2014) : Thriller/SF à petit budget. Séance à envisager comme un cauchemar, passant par des moments logiques et suivant un canevas qu’elle détraque un peu à loisir.

Certaines cachotteries ajoutent au mindfuck – vient un moment où il n’est plus certain que tout ça tienne. L’isolation du groupe (et de ses variantes) par rapport au reste de la ville n’est jamais bien précisée ; tout ce qui fait le cadre n’est pas défendu. Autre problème : pourquoi ces gens évitent des initiatives rationnelles et conjointes ? L’audace d’Emily peu avant la disparition de la comète permet de balayer l’essentiel de ces flous. Le final garanti de gros effets et pas des réponses rigoureuses, même si cette sortie se justifie humainement.

Des points communs avec The Invitation (mais le dîner est plus chaleureux et les membres aimables), Timecrimes/Los Cronocrimines et Would you rather. (68) 

L’envers du paradis * (France 1953) : Par le réalisateur de Princesse Tam Tam, juste avant Port du désir avec Gabin. Sentimental complet avec une pointe d’humour ‘piquant’ mielleux (efficace contre le flic, sûrement car son cas n’a rien de romantique). Dans sa phase enquête et prises de têtes, fait des mystères en excès et à rallonge. Insipide et interminable, mais jamais gênant ou agaçant – et même mignon quand le romantisme s’accomplit. Le marin échoué là est Eric von Stroheim en mauvaise condition. (42)

El Dorado ** (1967) : Huit ans après Rio Bravo, Howard Hawks dirige une sorte d’auto-reboot. El Dorado égale voire dépasse son grand frère en abandonnant la mièvrerie des familles. Il commence bien mais manque de nerf et de gravité. Robert Mitchum en alcoolique vaillant est le seul véritable motif d’amusement à partir de la remontée en scelle du shériff. John Wayne est fort badass, sans forcer, mais aussi en train des vieillir. Les américains essaient d’être plus légers voire tremper dans le second degré, ce qui ne va pas aider à dominer la vague italienne dans le western. (58)

Fast and Furious 6 ** (2013) : Quatrième opus d’affilée réalisé par Justin Lin, qui aura plutôt convaincu après la tentative Tokyo Drift et surtout avec le 5e épisode. Le sixième reprend l’action immédiatement après. Souvent drôle dans la première moitié, surtout avec le snob agressif puis servile. Tente un certain romantisme avec la manipulation de l’amnésique (Michelle Rodriguez). Un peu long, mais remplit son contrat. (52)

Tonnerre ** (France 2014) : Film doux avec des gens ‘du réel’ et un peu bohèmes. Par le réalisateur d’Un monde sans femmes avec un acteur fraîchement hype (Vincent Macaigne). Léger jusqu’à une rupture due à un excès de sensibilité du protagoniste. Après sa réaction agressive, un bizarre apaisement. (58)

Viktor and Viktoria *** (Allemagne 1933) : Basé sur un (faux) travestissement pour raisons professionnelles, avec bientôt un objectif romantique additionnel. Approche bon enfant sans devenir niaise. Le Viktor initial est assez exalté pour paraître en état d’ivresse dans ses moments normaux ; ses simagrées en rajoutent et accompagnent naturellement le film dans ses écarts vers la comédie musicale. La séance s’améliore en lui accordant moins d’attention et se concentrant sur l’héroïne (Susanne en ‘Mr Victoria’ – par Renate Muller), embarquée dans un double combat.

Aujourd’hui le film peut être repéré grâce au Victor Victoria produit en fin de carrière de Blake Edwards. Il a été l’objet de plusieurs autres remakes, tous antérieurs (ce dernier aurait-il intimidé les prétendants ?) : une version anglaise dès 1935, une allemande en 1957. Schunzel lui-même tournera une édition alternative française nommée Georges et Georgette. (68)

Premier vainqueur du Top Hebdo qui ne sera pas l’objet d’une critique. Il arrive de très peu devant The Last Girl (67), sortie récente et critiquée.

Effets secondaires ** (USA 2013) : Cet opus de Soderbergh rappelle particulièrement Contagion sur la forme (avec l’aspect oppressant des milieux urbains) et Erin Brokovich pour son postulat ; il évolue vers le thriller plus conventionnel ensuite. La charge directe contre la psychiatrie n’a pas lieu, mais la médicalisation pathologique de la société reste indiquée jusqu’au-bout (pubs pour médicaments ; réflexe ancré, recours pour accompagner le travail, la vie sociale, dans les hautes sphères même avec une compétition modérée ou déplacée). Elle sert également le suspense et montre des méthodes à haut potentiel pour les ‘méchants’ ou n’importe quel type malveillant dans un film de ce genre (quand vient l’heure de l’arrangement où les salauds ou demi-salauds se sont confondus depuis longtemps). (62)

Ned Kelly * (Australie 2003) : Sur le fameux bushranger, objet du possible premier long-métrage (l’australien The story of Kelly Gang produit en 1906). Pompeux et idéalisant, avec bande-son hystérique et casting en or (certains acteurs, comme Heath Ledger, étant alors encore à leurs débuts de haute notoriété ou de starification). Seul les physiques ne sont pas ‘surfaits’ ou lissés : un point positif. Direction d’acteurs (mâles) et décors ‘impeccables’, éclairages sombres et cajoleurs. (38)

Le grand méchant loup * (France 2013) : Triviale histoire de double cocufiage et d’ennuis des messieurs dans le mariage. Névroses superficielles de bourgeois franciliens insipides. Comédie écrit avec le cul réunissant toute la fine fleur des super-beaufs de France, avec les nouvelles types venues de Canal. Les personnages de Kad Merad et Léa Drucker ont un petit potentiel. Pas 100% non-drôle mais d’une longueur ressentie phénoménale. Inspiré d’un conte, Les trois petits cochons, qui ne semble pas peser lourd. Dans le même registre, j’avais été réceptif aux Infidèles. (26)

Le fruit défendu ** (France 1952) : Tiré du roman Lettre à mon juge (1947) de Simenon, deuxième film réalisé par Verneuil avec Fernandel dans le rôle principal. Interprètes de qualité, mais ensemble trop long, remplit poussivement ‘entre les lignes’ du récit. Tourné à Arles et Marseille. Parlera probablement davantage aux hommes ‘d’âge mûr’ plus ou moins concernés. (58)

La rose écorchée ** (France 1970) : Série B sentant l’heure de la ‘libération sexuelle’. Directement inspiré des Yeux sans visage. Mise en scène abrupte, avec des manières caricaturales sensationnalistes, parfois jolies ou relativement sophistiquées (les flous, les cadrages subjectifs), d’autres fois à la limite de la bouffonnerie agressive. Cette brutalité ne compense pas un développement trop lent et le manque d’épaisseur – et ne rehausse pas le niveau des bagarres, les seules vaguement crédibles étant les chahuts ‘sexuels’. Le film a tout de même de bonnes idées et des pics grand-guignols en réserve. Certains acteurs, surtout femmes, donnent un jeu très théâtral en restant agréables. Moins fluide et divertissant que le futur Les prédateurs de la nuit. (52)

Fenêtre sur Pacifique ** (1990) : De Schlesinger, auteur de l’excellent Marathon Man. Thriller à base d’harcèlement ‘passif’ ou maquillé, avec un locataire parasite. N’appuie pas assez sur les ressentis spécifiques et les conflits, pose un regard très ‘neutre’ tout en s’envolant vers les lourdeurs autour de son ‘méchant’. Très marqué et typique du genre à son époque. Pour quelque chose d’un peu plus ‘pénétrant’ il faut voir plutôt JF partagerait appartement de Schroeder sorti deux ans après. (52)

Lamb / Zeleke ** (Éthiopie 2015) : Probablement le premier film que je vois de cette nationalité et un des rares africains dans ma collection. Connu internationalement grâce à sa sélection pour les Oscars étrangers de 2016 (également projeté à Cannes en 2015 dans ‘Un certain regard’).

C’est aussi un premier film avec un garçon de huit ans lancé dans une nouvelle vie, avec des parents de remplacement. Il va longtemps traîner sa brebis, seul objet restant de sa mère. Le film est gentil mais pas très enrichissant, sinon pour le coup-d’œil qu’il permet de jeter sur un ‘ailleurs’ (beaucoup de temps autour de la bouffe). Propret, ne secouera personne, mais fera se balader virtuellement sur les hauts plateaux. (48)

Anthony Zimmer ** (France 2005) : Mise en scène efficace pour le suspense et pour allécher, justifiant la qualification du réal pour l’adaptation de Largo Winch – j’ai pensé à la BD. Mais le scénario rocambolesque s’auto-intoxique. La révélation finale balaie trop d’éléments injustifiables (j’en ai douté car elle m’apparaissait trop débile, impossible à assumer hors d’un état d’esprit nanardophile). À trop vouloir ménager ses super-effets le film bousille toute sa charpente. Il faudrait n’avoir aucune mémoire, être totalement submergé et acceptant, pour être ‘ébloui’ ; d’autant plus qu’à ce niveau de ‘libertés’, il n’y a plus rien de malin dans un twist.

Un remake américain est sorti cinq ans après : The Tourist avec Angelina Jolie et Johnny Depp, qui semble un mauvais client pour la relève de l’anté-glamour Yvan Attal. (48)

Cent mille dollars au soleil ** (France 1964) : Noir et blanc, avalanche de bons mots, pas très dense en terme d’aventures et rebondissements peu remuants. (56)

La barbe à papa *** (USA 1973) : Le film le plus connu de Peter Bogdanovich après La dernière séance. Choisi le noir et blanc. Au Kansas pendant la Grande Dépression. Du Lolita passif-agressif et des Raisins de la colère retournés. Les personnages ne sont pas spécialement aimables, plutôt d’un cynisme ‘blanc’, sans arrières-pensées, devenu seconde nature de ces déshérités.

Remarquable pour son enfant manipulatrice et donc en avance, consciente – performance saluée par un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour cette fille de 9 ans (Tatum O’Neal). Serait un des films préférés de Fincher. (64)

Sicario (USA 2015) ** : L’intro est excellente, puis Sicario se tasse après le lancement de l’opération mystère. La fille est borderline et tremblante en excès – sa psychologie faible est à l’avant-garde, puisque les caractères sont progressivement évacués, au bénéfice de la cavalcade soap, à la limite du nanar d’exploitation avec grosses idées/gros postulat. Joue le film engagé, dur, pour des intrigues pompeuses et conventionnelles. Si vous en voulez plus sur les trafics, essayez Cartel Land.

Finalement c’est du Villeneuve as usual : ça arrive avec majesté et se déballonne avec la plus grande des délicatesses, en gardant une forme pimpante et anxiogène. Trop de façons pour en venir à nous dire que les flics et les bandits sont les mêmes. Prend des détours, laisse en suspens, pour attendre la toute dernière partie où tout se règle et s’affiche avec grandiloquence. On se croirait devant un petit frère vaniteux de No country for old men.

Induit peut-être en transe ceux qui s’y tiennent, car ne ‘lâche’ jamais sa ligne. (52) 

La French ** (France 2014) : Par un réalisateur marseillais dans son premier film solo. Film de gangsters français avec le face-à-face des deux grosses stars glamour locales (déjà réunies et même soudées dans Les Infidèles).

Tiré d’une histoire vraie (celle du juge Michel et du truand Zampa), elle-même appartenant au trafic international d’héroïne démantelé en 1975 nommé la ‘french connection’ (illustrée par Friedkin dans l’œuvre homonyme de 1971).

Les deux têtes d’affiches, voire Magimel inclus, ne sont pas nécessairement crédibles dans leur rôle, mais l’écriture est suffisamment ‘réaliste’ et viscérale pour mettre de l’équilibre. Particulier dans ses choix d’ellipses ou d’étirements. Quelques incohérences ou flous dans les formes secondaires. (56)

Caught / Pris au piège ** (USA 1949) : Opus suivant Lettre d’une inconnue dans la carrière de Max Ophuls – une adaptation de roman également. Histoire d’un mariage intéressé pesant très lourd à une jeune femme dont on ne sait trop si elle est aliénée, rongée par l’ennui, ou entre les mains d’un monstre modéré. Robert Aldrich (Vera Cruz, Baby Jane) était assistant réalisateur pour ce film.

Sur un thème similaire, plus cynique et compassionnel, mieux vaut voir Fascination. (52)

The Bible – In the beginning ** (USA 1966) : Film forcément d’une ambition extraordinaire, pris en charge par John Huston et financé par les écuries De Laurentiis. Le film représente les 22 premiers chapitres de la Genèse et le réalisateur joue Noé. Images somptueuses.

Moins soucieux que Le Message d’Akkad d’en rajouter sur la morale ou d’écarter le reste (l’Histoire et les histoires) et surtout mieux doté pour le budget et les décors. Plutôt synthétique et équitable (sauf pour Noé et Abraham qui prennent une plus large place), mais perd de sa fluidité en avançant.

Les mauvaises notes générales viennent probablement d’un ‘front’ de frustrés naturels. Les chrétiens qui pourraient ne pas apprécier de voir le grand livre mis en forme, ou trouver inappropriée la sensualité de certaines scènes et de la direction d’acteurs. Des athées et les ‘cartésiens’ pourraient s’agacer de voir des ‘énormités’ ainsi sublimées. (62)

Un tramway nommé désir *** (USA 1951) : Cette fameuse adaptation de Tennesse Williams souffre d’une grave erreur de casting, sinon d’une hypocrisie remarquable. Marlon Brando est censé être ‘bestial’ ou ‘commun’ : sa belle-sœur le lui reproche, les autres acquiescent. On lui refile des tournures se voulant caractéristiques (des prolos) et un boulot ingrat (de prolo) et l’illusion doit opérer ; le spectateur voit sa plastique ‘parfaite’ (et hors-norme par ce qu’elle réunit d’apparemment contradictoire). C’est un ouvrier au physique de boxeur et à la tête d’ange, nullement abîmé. Enfin il est fréquent que les gens du cinéma oublient de souiller leurs interprètes de miséreux ; alors forcément, quand ils en tiennent un spécialement glamour, l’ajustement devient impossible.

Cet élément gêne assez peu le spectacle, l’essentiel étant tenu par Vivien Leigh, avec son personnage exagérément dramatique et aux grandes postures esthétiques. Le film reste dépendant de son modèle ; les scènes sont longues, ‘étroites’ par ce qu’elles disent ou explorent et les restrictions physiques du théâtre se sentent également. Les personnages sont assez statiques et le flux de laius contient une majorité de choses inutiles. Les considérations sont toujours très particulières, sauf recours aux vérités générales ou traditionnelles.

Sur Wikipedia on peut lire « C’est un film mythique qui annonce l’irruption des pulsions sexuelles dans l’univers cinématographique hollywoodien jusque-là très feutré ». Or ce Tramway sort pendant la mode freudienne et arrive 20 ans après la courte époque des ‘films pré-Code’. Ce genre de justifications de la réputation du film semble conditionné par les réalisations à venir d’Elia Kazan. (64) 

Mata-hari, agent h21 ** (France 196) : Artificiel et éparpillé. Les acteurs ne sont pas fautifs, mais ne font que se croiser. Tournicote entre l’espionnage et la fantaisie historique pour s’étaler dans le tragico-romantique professionnel. (50)

La maison Russie ** (USA 1990) : Sorti peu après À la poursuite d’Octobre rouge. Film d’espionnage de toute fin de Guerre froide. À voir principalement pour le couple formé par Connery et Pfeiffer. (56)

Limitless ** (2011) : Très bon comme divertissement voire comme comédie noire, à condition d’accepter une certaine naïveté (dérisoire par rapport au Lucy de Besson). Elle pose quand même quelques problèmes notables : soudain, pour l’amie de Cooper, l’optimisation des capacités se traduit par des perceptions sensorielles de cyborg ; on devine des choses plus vite que le surdoué artificiel ; puis il y a ce foirage final. La séance se suit sans ennui et avec quelques enthousiasmes. (62)

Starbuck ** (Canada 2011) : Pas si mauvais que je le redoutais, mais mielleux et conciliant au lieu de prendre son sujet à bras le corps. Le postulat est insolite, les personnages gentils, l’écriture pas brillante. L’ambiance est douce et pas désagréable, sans être accrocheuse. L’origine québecoise doit être pour beaucoup dans la popularité du film (bien achalandé pour son pays et avec des accents et tournures amusantes pour les étrangers francophones). (46)

De l’autre côté du periph * (France 2012) : Ce film engage Omar Sy un an après Intouchables, pour servir sa volonté de créer (lancer?) une Arme fatale française (cite Le flic de Beverly Hills et Le Professionnel). Le résultat peut attirer la sympathie mais sûrement pas l’admiration. Le film joue à fond et exclusivement sur les oppositions – avec un personnage original pour le cinéma dans ce genre de postures, mais plutôt commun au fond : celui de Laffite. Il incarne un jeune connard droitiste arrogant, cynique et soucieux de son image. De quoi valoriser son côté psychopathe (voir Elle). Pour le reste, c’est trop banal, avec des bouffées racoleuses et une capacité modeste mais certaine à amuser. Le récit sera rattrapé par la démago, après l’avoir employée mollement. (38)

L’Homme qu’on aimait trop ** (France 2014) : Septième collaboration de Téchiné avec Deneuve pour une commande manifeste. Tiré d’un faits divers des années 1970, prend le parti ‘contre’ le tueur présumé, interprété par un Canet assombri, quelques mois avant La prochaine fois je viserai le cœur. Deneuve apparaît vieillie et rabougrie à la fin (Canet aussi, mais là il n’y avait pas d’image à entamer). Les acteurs sont convaincants mais l’ensemble est tiède, à force de louvoyer. (54)

Equalizer ** (2014) : Adaptation d’une série diffusée sur CBS en 1985-99. Sombre et énergique, sans entrer dans la débilité ou la confusion visuelle – la réalisation a été confiée au director de Training Day. Le protagoniste est dans la continuité pour Denzel Washington et relève du vigilante movie. Ses capacités très développées avant d’entrer dans le lard rappellent Limitless – mais dans celui-là rien n’est si méthodique ou méritoire. Malgré ses gadgets ce Robert utilise son corps, s’expose et subit les mêmes limites que beaucoup de monde (transports en commun, marche à pied, boulot sans gloire le jour). Quelques très bonnes scènes (confrontations où la violence est retardé ou déplacée ; ou certaines scènes lourdes de symboles brillant surtout par leur texture). (58)

Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir des parents communistes ** (France 1993) : Entre les clichés balourds plus posés et la tendresse. Sans hystérie mais peu réfléchi aussi. Josiane Balasko montre l’étendue de ses talents. Quelques courts instants ou dialogues pour refléter la valeur du communisme pour les gens. (48)

Flic ou voyou ** (France 1979) : De Lautner avec les dialogues de Audiard. Marquait le retour de Belmondo après deux années sabbatiques ; lancement d’une nouvelle période, où il allait devenir une caricature. Du rocambolesque mais trivial dans tous ses ressorts, dans le cabotinage à tous les niveaux et presque aussi creux que Ne nous fâchons pas. (48)

Devdas ** (Inde 2003) : Largement diffusé en Occident en 2002-03, Devdas fait partie des rares films indiens actuellement connu par nos foules. Il est responsable de la popularisation de Bollywood, industrie de comédies musicales (gratinées) dont cet opus reste un des plus luxueux. Adaptation du célèbre écrivain bengali Chattopadhayay (‘Chatterjee’) et de son équivalent de Romeo & Juliette local. Tient ses promesses. (60)

Danger : Diabolik ! ** (Italie 1968) : Vu sur Arte où il est désigné comme un « nanar » jubilatoire. Tiré d’une série de fumetti (BD italiennes) nommée Diabolik. Certainement mieux équipé et plus habile mais pas plus passionnant que Flash Gordon ou les berezina semi-volontaires dans ce registre. Très créatif quoique typique des fièvres esthétiques sixties. Certaines productions audiovisuelles (clips, Austin Powers) recyclant les logorrhées chromatiques et érotiques de l’époque passent par ce film ‘culte’. Les acteurs et personnages y sont peu importants ou accablants (Piccoli semble égaré ou retenu de force), quoique pas autant que le scénario. Bava avait déjà versé dans le psychédélique avec The Trip. (46)

Doctor Dolittle * (USA 1998) : Vu en VF avec donc un sifflement désagréable pour le hamster. Humour infantile, potache et scato. Eddy Murphy est très bon comme d’habitude. (36)

QUAND ON A 17 ANS ***

15 Oct

3sur5  Entre naturalisme et recomposition idéaliste du réel. Quand on a 17 ans sonne comme un fantasme sans âge élisant la jeunesse pour décors. Ce film de Téchiné sent la nostalgie largement chimérique, injecte du libidinal cru dans des contextes familiers ou ronflants. Malgré les outils contemporains (notamment les conversations par webcam), il semble se dérouler dans le passé. Il partage une ‘vibration’ commune avec les films récents situés dans les années 1970-80 dans la France reculée et ‘continentale’. Les références scolaires (division en trimestres) et le cadre en général donnent l’impression d’une régression romantique, d’un trip romanesque à cheval entre les temps (comme pour pérenniser ou simplement vivre plus tard une musique intérieure). Les sentiments lourds filent entre les activités obligées du réel ; la vie ‘colorée’ et intense (mais aussi les désastres émotionnels) se niche sous le couvercle par lequel on se protège.

La traduction des portraits et des relations par la mise en scène est sensuelle et limpide, embrasse la complexité en retenant l’essentiel. L’écriture, pour laquelle Téchiné s’est associé à Celine Sciamma (Tomboy, Naissance des pieuvres) est au contraire très raide, avec une tendance à appuyer contredisant celle ‘à se déployer’ à l’écran (la définition du « désir » pendant les révisions est un si bon exemple que Tom manque de briser la 4e mur en le relevant). Les profils sont extrêmement tranchés en dernière instance (et les connotations ‘faciles’ – sur l’inversion de Damien, via la citation de Rimbaud..). Damien (Kacey Mottet Klein) est le blanc sans muscles malgré sa bonne volonté, blondinet proche de maman, bon élève au masque hautain ; Corentin (Tom Charpoul) le métis paumé mais résilient, adopté par des fermiers vivant en montagne, affrontant le monde en taiseux dissuasif et recourant volontiers à la force physique.

La tension entre les deux se règle d’abord par les coups venant de Corentin, le mépris de la part de Damien. L’existence de chacun absorbe l’autre, mais les plonge dans l’insécurité et le doute. Ils se le font payer en mesquineries. Le malaise de Corentin est plus net, criant. Il voit des signes de rejets lorsque l’autre (Damien en particulier) se protège, brutalise pour éviter de perdre la main et le contact. Il ne connaît pas les réflexes pour maîtriser les situations humaines et n’a pas de stratégies ou autres substituts réfléchis. Il se sait passer à côté du confort, de l’assise ‘ordinaire’ des autres, de leurs joies et de leur conviction d’être de cette vie là, l’actuelle. La grossesse inespérée de sa mère décuple son sentiment d’exclusion.

Le cas de Damien est plus diffus, sa problématique davantage de l’ordre de l’accident et du caprice – mais pas moins évitable. C’est autour de lui que les schémas sont dressés, il est le ‘centre’ et probablement le relais immédiat d’un ou des auteurs ; cet opus pourrait être une version corrigée, sur-mesure, des confessions des Roseaux sauvages. Cette fois le camarade convoité n’a pas de route tracée, il n’a même pas de bagages à lui. C’est ce qui maintient l’attraction et l’éveil malgré sa fermeture apparente ; son hostilité est manifeste et consciente, mais elle peut être percée et elle le retient dans le champ de Damien. Lorsqu’il est la proie, Damien peut exister pour lui en abaissant les tensions pour les deux partis, à condition de fuir encore, ou de protester sur ce mode offensif, donc en liquidant tout dans leur relation ‘écran’. Ainsi Tom, tourmenté malgré sa puissance, peut avoir une place rassurante dans ce jeu de dupes.

Le film avance par tableaux significatifs et cumule les sous-entendus ; dans la scène où ils sont envoyés chez Paulo, les deux semblent se courir après dans la neige, avec Damien fuyant et faisant l’indifférent tout en crevant d’envie et d’impatience ; Tom impliqué et exceptionnellement l’air épanoui et bienveillant à l’égard de l’autre, qui ne le regarde pas mais avoue sa peur et sa dévotion – en somme, son infériorité. Les deux essaient de se piéger, se faire languir mutuellement ; là-dessus le passage chez l’homosexuel (avec son exploitation agricole) est le plus éloquent et sarcastique. Damien a voulu jouer les meneurs mais se prend une claque ; ses desiderata trouvent leurs limites face à la combativité naturelle de son ‘adversaire’. Cette position ascendante presque ‘administrative’, qui renvoie aussi à leurs situations économiques et ‘de classe’, vole en éclat perpétuellement ; mais le plus dur au fond c’est que Corentin ne l’exploite pas à fond, ne fasse que fendre l’armure de Damien sans profiter de sa puissance – et la libérer sur lui.

Le meilleur du film, à côté de cet amour étouffé, est la constitution d’une bulle dont la mère de Damien, Marianne (par Sandrine Kiberlain) essaie d’être l’organisatrice désintéressée. L’assistance de la mère est paradoxale. Son attitude est celle d’une ravie impérieuse, sûrement dans le cumul des dénis ; elle n’a pas le choix, tout le monde est refoulé, trivialement borné ou bêtement compliqué autour d’elle. En position centrale par rapport à son entourage proche, elle irradie, manipule mais ne retient personne ; n’a plus qu’à écouter ou jouer les entremetteuses, laisser-vivre son fils ce qu’elle-même convoite et l’encourager là où ils ont des aspirations communes. À l’occasion de l’examen justifiant une rupture de la bulle, elle les déshabille ensemble pour la première fois – torses-nu cote-à-cote, avec les hématomes qu’ils se sont fichus.

Encore une fois Téchiné invente à l’écran une famille atypique, s’étendant par alliances troubles et tues. Mais ce n’est plus le non-dit pur (du Lieu du crime) ou le voile conventionnel (de Ma saison préférée) ; ici on lutte contre ce qui monte maintenant ou arrive hors de contrôle, il n’y a pas de secrets ou de hontes venues des profondeurs. C’est un peu le versant heureux et domestique de J’embrasse pas, où les chausses-trappes sentimentales et sociales, les différences, sont surpassables – tout en laissant des traces. Sur le bas-côté : l’emphase et le voyeurisme doux rendent l’affaire quelquefois gênante ; la bande-son ethnique est décalée ; les acteurs secondaires sont souvent très guindés – paradoxal au vu du principe général et du climat réaliste. Ces points ne corrompent pas forcément l’intégrité du film et peuvent aussi marquer la dissociation du trio par rapport à son environnement, la sensibilité exacerbée couvée par un ordre théâtralisé par les humains et en fait dominé par des lois naturelles vues ou vécues sous l’angle ‘romantique’.

Note globale 67

Page Allocine & IMDB + Zoga sur SC

Suggestions… Eastern Boys

Scénario & Écriture (3), Casting/Personnages (4), Dialogues (2), Son/Musique-BO (2), Esthétique/Mise en scène (3), Visuel/Photo-technique (3), Originalité (2), Ambition (3), Audace (3), Discours/Morale (-), Intensité/Implication (3), Pertinence/Cohérence (3)

Voir l’index cinéma de Zogarok

.

HOTEL DES AMÉRIQUES ***

1 Août

4sur5  Opus du basculement pour Téchiné, Hôtel des Amériques est plus ‘réaliste’ et surtout plus charnel. C’est le début de ce qui caractérise son cinéma et sera validé dans Rendez-vous (révélation pour Binoche et prix de la mise en scène à Cannes), avec le fracas et les exubérances des nouvelles conversions. La forme est toujours très sophistiquée (la photo est éblouissante et doit beaucoup aux lumières naturelles de Biarritz) mais le romantisme flamboyant prend du relief, s’anime et s’autonomise. Téchiné entre dans la jungle des sentiments et la maîtrise à sa façon, un peu irrationnelle, avec une direction d’acteur héritant des manières de la Nouvelle Vague (ce qui permet, au second plan, à Balasko de se glisser sous une peau plus délicate – loin de ses comédies). C’est aussi la première collaboration avec Deneuve, qualifiée de « sphinx ». Après avoir été une icône, presque une potiche divine, chez Truffaut et Demy, Deneuve va en devenir une plus humaine chez Téchiné. Ils tourneront sept films ensemble (Le Lieu du crime, Les voleurs, Ma saison préférée… jusqu’à L’Homme qu’on aimait trop), cette collaboration étant donc ‘numériquement’ aussi importante dans la carrière de Téchiné que celle avec Jacques Nolot.

La rencontre entre Deneuve et Dewaere provoque une romance étrange, incarnée par deux âmes en rupture, habituées à la figuration et à la frustration au quotidien. Dewaere apparaît obnubilé par Deneuve, mais plus encore happé par ses démons. Il se tue à communiquer. Deneuve est une jeune veuve, un peu dans la désolation. Au départ elle n’est pas tellement attirée par lui, ce n’est pas son « genre » ; mais elle trouve une brèche et s’y enfonce. Elle le laisse faire, c’est toute sa demande. Lui est perdu, elle est gavée (on dirait aussi ‘blasée’) ; ils sont associés pour une fuite ou pour une passion aveugle. Deneuve, passive vue de loin et indécise qu’en apparence, trompe sa lassitude, trouvant un autre chose d’exotique, à percer ; Dewaere, totalement à fleur de peau quand Deneuve est sobre, semble espérer beaucoup, exige des garanties et des grandes déclarations ; mais se dérobe quand il est invité. Téchiné fait souvent se trouver des caractères très différents, aimantés par des mystères vivants, poussés vers des sentiers sinueux voire impraticables. Ce sera le cas des principaux protagonistes dans Les roseaux sauvages (l’opus le plus ‘culte’ et même le plus populaire) et dans Rendez-vous. Dans Hôtel des Amériques, Deneuve et Dewaere semblent n’avoir aucune raison de graviter l’un autour de l’autre ; sauf ce désir de se noyer dans le désir de l’autre, succomber à ses caprices sans déroger à ses propres rêveries, ou à son confort. Leur aventure est irrégulière. Ils deviennent une espèce de couple déglingué, se croisant régulièrement comme pour se doper et survoler avec plus d’assurance leurs existences entre-temps. Ou s’assurer une fatigue ‘pleine’ à propos de leur vie.

Tout est à la fois minimaliste et très systématique ; éthéré mais très carré, comme l’est le chassé-croisé. C’est romanesque et limpide, avec des personnages rebelles, peu ‘littéraires’ ou saisissables ; la seule prise sur eux semble être le cadre. Le metteur en scène tient la matrice dans laquelle ils doivent déambuler et puisqu’ils le peuvent, briller. Comme d’habitude, Dewaere est dans un rôle de ‘perdant’ et de désespéré, peut-être plus outrancier et fragile encore. Il semble prêt à s’effondrer, avec son personnage ; il n’a pas encore cette façon d’être sublimement résigné, ou de s’assombrir ; il est au moment où la violence explose, les émotions fusent, où il faut s’employer à refuser ce précipice dans lequel on vient pourtant de tremper de façon irréversible. Ce Dewaere n’est pas celui de Série noire ou de Paradis pour tous ; c’est celui d’un homme à l’agonie, malade d’être sans vocation, d’avoir perdu son ‘étoile’, son guide suprême ou tout ce qui pourrait se rapporter à une telle idée. Dans Hôtel il croit devoir honorer l’apparition Hélène/Deneuve, alors qu’elle n’aspire à rien d’autre que d’entrer dans son monde et lui présenter le sien. Il essaie de se dépasser, de se confier mieux qu’il ne l’aurait jamais fait ; il est à l’origine de ces pressions. Elle n’est que positive et réservée, un spectre fringant, un gouffre harmonieux et fini, dont les intérêts sont bien plus triviaux et aussi bien plus libres que ceux qu’il s’imagine(rait). Forcément elle ne cerne pas tout à fait son agonie, mais voit bien qu’elle se nourrit de mirages empêchant la croissance de leur relation.

Note globale 73

Page Allocine & IMDB  + Zoga sur SC

Suggestions… Suspiria

Scénario & Écriture (3), Casting/Personnages (4), Dialogues (4), Son/Musique-BO (4), Esthétique/Mise en scène (4), Visuel/Photo-technique (4), Originalité (4), Ambition (4), Audace (-), Discours/Morale (-), Intensité/Implication (4), Pertinence/Cohérence (3)

Voir l’index cinéma de Zogarok

.